O Papel de “The Dude” e a Reflexão de Jeff Bridges

Quando Jeff Bridges foi convidado para interpretar o icónico personagem The Dude no filme The Big Lebowski (1998), o ator passou por uma fase de grande reflexão interna. O personagem é um anti-herói clássico, um preguiçoso que fuma marijuana e leva uma vida despreocupada. Para Bridges, este papel levantou uma questão importante: será que representar uma figura como The Dude seria um mau exemplo para as suas filhas?

ver também : Alex Proyas Acusa Elon Musk de Plágio de Designs de “I, Robot” para Robôs da Tesla

Bridges, que sempre valorizou a liberdade criativa de interpretar todo o tipo de personagens, independentemente de serem “bons” ou “maus”, viu-se neste dilema. Será que a imagem deste tipo de personagem poderia afetar a forma como as suas filhas o viam? Numa atitude ponderada, Bridges reuniu a família e explicou-lhes o seu dilema. Foi então que a sua filha do meio o tranquilizou com uma resposta simples, mas poderosa: “Pai, tu és um ator. Sabemos que o que fazes é tudo a fingir. Sabemos que, quando beijas alguém no ecrã, ainda amas a mãe. Sabemos que és ator.” Com a compreensão e o apoio da sua família, Bridges sentiu-se livre para aceitar o papel e mergulhar no universo peculiar de The Big Lebowski.

Esta história revela muito sobre o ator e a forma como ele vê a sua profissão. Para Bridges, é essencial que o público saiba separar a realidade da ficção. Ele conta com o entendimento dos espetadores de que o que se vê no ecrã é uma obra de ficção e não um exemplo para as suas vidas.

O Impacto de “The Dude” e a História Real por Trás da Personagem

O personagem de The Dude, que se tornou um dos mais icónicos do cinema, foi inspirado numa pessoa real: Jeff “The Dude” Dowd, um promotor de cinema independente que ajudou os irmãos Coen a assegurar a distribuição do seu primeiro filme, Blood Simple (1984). Tal como o seu homónimo fictício, Dowd era um membro dos Seattle Seven, um grupo de ativistas, e partilhava uma atitude despreocupada em relação à sua aparência e estilo de vida.

No filme, The Dude refere-se a si mesmo como um dos autores da Port Huron Statement, um documento real escrito pelos Students for a Democratic Society em junho de 1962, durante uma convenção nacional em Michigan. Curiosamente, Dowd não foi um dos autores, pois tinha apenas 12 anos na altura.

O Processo de Casting e os Detalhes por Trás das Câmaras

O casting para o papel de Jeffrey Lebowski foi uma das últimas decisões dos irmãos Coen antes de começarem as filmagens. Segundo Alex Belth, que trabalhou como assistente dos Coen, o processo envolveu considerações por parte de vários grandes nomes de Hollywood. Robert Duvall rejeitou o papel por não gostar do guião, enquanto Anthony Hopkins não tinha interesse em interpretar um americano, e Gene Hackman estava a fazer uma pausa na sua carreira. Outros nomes curiosos incluíam Norman MailerGeorge C. ScottJerry FalwellGore Vidal, e até Andy Griffith. No entanto, o “Lebowski” ideal dos Coen era ninguém menos que Marlon Brando, e os irmãos divertiam-se a imitar algumas das falas do personagem, como “Homens fortes também choram”, à maneira de Brando.

O Estilo Único de Jeff Bridges

Uma das marcas do desempenho de Jeff Bridges como The Dude foi o seu compromisso em tornar o personagem o mais autêntico possível. Frequentemente, antes de filmar uma cena, Bridges perguntava aos Coen: “Será que o Dude fumou um antes de vir para aqui?” Se os realizadores dissessem que sim, Bridges esfregava os nós dos dedos nos olhos para criar um efeito de olhos vermelhos, simulando o uso de drogas.

ver também : Denis Villeneuve Discute o Futuro do Cinema Durante Exibição Especial de “Dune 2”

Além disso, muitos dos trajes que o personagem usava no filme pertenciam ao próprio Bridges. As sandálias Jellies, que se tornaram uma das imagens de marca de The Dude, eram realmente dele e, até hoje, Bridges ainda as possui e usa ocasionalmente.

Uma Personagem que Marcou a Cultura Pop

The Dude tornou-se um ícone cultural, representando o anti-herói descontraído que conquistou os corações dos fãs com a sua filosofia de vida única. The Big Lebowski é mais do que um filme, é um exemplo de como uma personagem pode transcender o ecrã e influenciar a cultura popular. Para Jeff Bridges, foi um papel libertador, não apenas pela complexidade do personagem, mas pela validação que recebeu da sua família e pela confiança que depositou no público para distinguir entre o que é ficção e o que é real.

Será que os Actores Podem Beber Álcool Real Durante as Filmagens?

No mundo do cinema, muitas vezes surge a questão: os actores podem beber álcool verdadeiro enquanto filmam cenas em que os seus personagens estão a beber? Embora a ideia possa parecer simples, a realidade é mais complexa, e a resposta depende de vários factores, incluindo a fama do actor, as exigências do realizador ou produtor, e até as implicações legais envolvidas.

A Realidade das Filmagens com Bebidas Alcoólicas

De modo geral, os actores não consomem álcool real enquanto filmam. Há várias razões para isso, sendo a principal a natureza imprevisível do álcool e os seus efeitos. Ficar embriagado pode prejudicar o desempenho de um actor, fazendo-o esquecer as suas falas, alterar o tom da voz, ou até causar comportamentos indesejados como tropeçar ou vomitar. Tudo isto pode arruinar uma filmagem e forçar a equipa a refazer a cena, o que implica custos adicionais e perda de tempo.

ver também : Denis Villeneuve Discute o Futuro do Cinema Durante Exibição Especial de “Dune 2”

Por exemplo, no início da carreira de Richard Gere, antes de se tornar uma estrela com filmes como American Gigolo e Pretty Woman, ele foi despedido de uma produção por comportamento impróprio no set, após uma briga com Sylvester Stallone. Este tipo de comportamento é considerado inaceitável em qualquer produção profissional.

Além disso, filmar uma cena pode exigir múltiplas tentativas de vários ângulos. Se um actor comete erros, toda a cena tem de ser repetida. Um exemplo famoso envolve Marlon Brando e Frank Sinatra durante as filmagens de Guys and Dolls. Brando, chateado com as críticas de Sinatra ao seu estilo de “method acting”, intencionalmente errou as suas falas durante uma cena em que Sinatra tinha de comer cheesecake, sabendo que ele detestava a sobremesa. Como resultado, Sinatra teve de comer tantas fatias que acabou por se sentir mal.

Substituições de Álcool no Set

Para evitar esses problemas, as produções cinematográficas usam substitutos para as bebidas alcoólicas. Para imitar bebidas claras como vodka, tequila ou gin, é comum utilizar água. Para simular bebidas escuras como whisky ou bourbon, são usados chá ou sumo de maçã. O vinho é substituído por sumo de uva ou de arando, e para simular café, os actores muitas vezes bebem Diet Coke (pois ninguém quer beber café frio durante várias horas de filmagens).

Um exemplo famoso do uso de substitutos foi no filme Lost in Translation, onde Bill Murray interpreta uma estrela americana a gravar um anúncio de whisky no Japão. Na realidade, Murray não estava a beber whisky, mas sim chá.

Excepções Notáveis e o Uso de Álcool em Cenas Íntimas

Apesar das regras gerais, há excepções, especialmente em cenas que exigem maior vulnerabilidade emocional. Por vezes, os actores optam por beber álcool real antes de cenas particularmente difíceis ou íntimas. No filme Black SwanNatalie Portman e Mila Kunis beberam antes de filmarem uma cena íntima para relaxar os nervos. Da mesma forma, Margot Robbie revelou que tomou três shots de tequila antes de filmar uma cena com Leonardo DiCaprio em The Wolf of Wall Street.

Há também exemplos de actores que escolhem beber álcool real para o bem da autenticidade. Ralph Fiennes, por exemplo, bebeu durante as filmagens de Schindler’s List, para mergulhar mais profundamente no seu papel. E há ainda os que adotam a abordagem de method acting, como Nicolas Cage em Leaving Las Vegas, onde o actor, que interpretava um alcoólico, bebeu de verdade para representar o seu papel.

No entanto, estes casos são raros e, geralmente, limitados a actores de grande renome, cuja presença é indispensável para a produção. Se um actor muito famoso decide beber, muitas vezes a produção tem de acomodar essa decisão, pois o filme não pode continuar sem ele. Contudo, é improvável que um actor se comporte desta forma num set dirigido por um realizador de renome, como Steven Spielberg ou Christopher Nolan, onde o profissionalismo é essencial.

As Implicações Legais e Contratuais

Para actores com antecedentes de alcoolismo, como foi o caso de Robert Downey Jr., há implicações contratuais severas. Quando RDJ estava a tentar recuperar a sua carreira após a sobriedade, as seguradoras recusavam-se a cobrir as suas participações em filmes, temendo uma recaída. Foi apenas graças a Mel Gibson, que pagou a caução de seguro de RDJ, que o actor conseguiu voltar ao trabalho.

Em situações como esta, os actores muitas vezes são obrigados a assinar contratos que proíbem explicitamente o consumo de álcool no set. Se estes contratos forem violados, as penalidades podem incluir a perda de salário, rescisão de contrato, ou até processos judiciais.

ver também : Alex Proyas Acusa Elon Musk de Plágio de Designs de “I, Robot” para Robôs da Tesla

Conclusão

No mundo do cinema, beber álcool real durante as filmagens é, na maioria das vezes, desencorajado e até proibido, tanto por razões de profissionalismo como por questões legais. Embora haja excepções, estas costumam envolver actores de grande renome, que conseguem negociar certas liberdades no set. Para a maioria, contudo, o álcool é substituído por alternativas seguras, garantindo que as filmagens ocorram sem complicações.

Denis Villeneuve Discute o Futuro do Cinema Durante Exibição Especial de “Dune 2”

Denis Villeneuve, realizador de “Dune: Parte Dois”, partilhou as suas reflexões sobre o futuro do cinema e o impacto da inteligência artificial durante uma exibição especial do filme em Londres. O evento, que decorreu no último domingo, contou com uma conversa entre Villeneuve e o realizador Joe Wright, onde o diretor canadiano destacou a importância da natureza colaborativa da realização cinematográfica, expressando preocupação sobre um futuro em que os filmes possam ser criados inteiramente por computadores.

ver também : 50 Cent Prepara Documentário Sobre Alegações Contra Diddy: Um Escândalo Que Atravessa Décadas

“Trabalho com artistas incríveis. O que mais amo no cinema é este ato coletivo de criatividade, onde tentamos fazer poesia”, afirmou Villeneuve. Segundo ele, apesar das potenciais vantagens da tecnologia, a ideia de um filme criado por IA retiraria a essência profundamente humana do processo de contar histórias. “Talvez, um dia, possamos criar um filme apenas com um computador, o que pode ser interessante de algumas formas, mas vou sentir muita falta desse ato coletivo de criatividade, que é tão maravilhosamente humano”, explicou o realizador.

Durante a conversa, Villeneuve também revelou que a sua formação em biologia teve um papel importante no design das criaturas de “Dune”, particularmente os icónicos vermes de areia. Ele e o designer de produção, Patrice Vermette, estudaram diversas espécies animais para desenvolver a aparência realista dos vermes, procurando adaptar as suas características para o ambiente hostil do deserto fictício do planeta Arrakis.

Além disso, Villeneuve comentou o equilíbrio que tentou alcançar entre a intimidade da narrativa e o espetáculo visual. ““Parte Dois” é uma história de amor, e a estrutura do filme é construída em torno dessa relação”, disse ele, referindo-se ao romance entre os personagens Paul Atreides (interpretado por Timothée Chalamet) e Chani (interpretada por Zendaya). Durante as filmagens, o realizador tomou medidas para aprofundar a ligação entre os dois protagonistas, realçando as suas interações de maneira mais emocional.

O Processo Criativo e as Dificuldades de Filmagem

Villeneuve também discutiu os desafios que enfrentou durante a produção de “Dune: Parte Dois”, especialmente no que toca à complexidade das cenas de efeitos visuais. Uma das cenas mais memoráveis, que retrata Paul a montar um verme de areia, levou 44 dias para ser filmada, com alguns planos a demorarem uma semana inteira para serem finalizados.

“A maneira como queria abordar esta cena não me permitia fazer compromissos”, explicou Villeneuve. “O mais importante nos efeitos visuais é como os vais filmar. E queria filmar com luz natural, o que prolongou o processo de produção. Cada plano era extremamente complexo e, por vezes, demorava meio dia ou até uma semana para filmar uma única cena.”

Para garantir que a sua visão fosse concretizada, o realizador criou uma equipa separada no set, chamada de “unidade do verme”, liderada pela sua esposa, Tanya Lapointe, que compreendia perfeitamente a sua visão. Villeneuve comentou que o apoio da sua esposa foi fundamental para o sucesso da produção, uma vez que ela “entendeu perfeitamente” o que ele queria alcançar.

ver também : Anthony Hopkins Confirmado no Filme Biográfico “Maserati: The Brothers”

Por fim, Villeneuve confirmou que um terceiro filme da franquia “Dune” está em fase de desenvolvimento, baseado no romance “Dune Messiah” de Frank Herbert, que se passa 12 anos após os eventos do primeiro livro. No entanto, o realizador fez questão de sublinhar que não vê a trilogia como uma narrativa contínua. “Para mim, os primeiros dois filmes são uma dupla. Se fizer o terceiro, será algo diferente, com a sua própria identidade”, afirmou.

A estreia de “Dune: Parte Dois” está a ser aguardada com grande antecipação, e os fãs da franquia não só estão entusiasmados com a conclusão da história de Paul Atreides, como também com a possibilidade de novas explorações no universo de Frank Herbert.

Anthony Hopkins Confirmado no Filme Biográfico “Maserati: The Brothers”

Anthony Hopkins, um dos maiores actores de todos os tempos e vencedor de um Óscar, está confirmado para um papel de destaque no filme “Maserati: The Brothers”, uma biografia que irá retratar a ascensão da famosa família Maserati, responsável pela criação da icónica marca de automóveis de luxo. O filme será realizado por Bobby Moresco, e Hopkins irá interpretar um financista italiano que apoia os irmãos Maserati na sua jornada para a criação da marca, em Bolonha, no início do século XX.

ver também : Henry Cavill Negocia Segundo Papel no Marvel Studios, Diz Insider

O filme, que será rodado em inglês, está a ser produzido por Andrea Iervolino, através da sua nova empresa The Andrea Iervolino Company. Iervolino destacou a importância de ter Hopkins no elenco, afirmando que é “um sonho tornado realidade”. Iervolino elogiou a capacidade incomparável do actor para encarnar personagens complexas, algo que, sem dúvida, irá enriquecer esta história verídica. Iervolino já tinha trabalhado anteriormente com Moresco no filme “Lamborghini: The Man Behind the Legend” e foi também um dos produtores de “Ferrari”, de Michael Mann, protagonizado por Adam Driver e Penélope Cruz.

A história dos Maserati remonta a 1914, quando os três irmãos – Alfieri, Ettore e Ernesto Maserati – fundaram a empresa numa pequena garagem em Bolonha. O logótipo da marca, o icónico tridente, foi inspirado na estátua de Neptuno que se encontra na famosa Fonte de Neptuno na cidade italiana. Embora atualmente conhecida pelos seus carros de luxo, a Maserati começou por estar fortemente associada ao mundo das corridas automóveis. O primeiro carro de Grande Prémio da marca, o Type 26, foi pilotado por Alfieri Maserati na corrida da Taça Messina, em 1927, onde sofreu um acidente quase fatal. Alfieri viria a falecer alguns anos mais tarde, em 1932, devido a complicações resultantes desse acidente.

Em 1937, os irmãos Maserati venderam a maioria das ações da empresa, mas mantiveram-se envolvidos no desenvolvimento e produção dos automóveis. Atualmente, a Maserati faz parte do grupo Fiat, continuando a ser um nome de referência no mundo automóvel. As filmagens de “Maserati: The Brothers” terão início em breve, em Bolonha, e ainda não foram revelados outros detalhes do elenco. Hopkins, por sua vez, continua a expandir a sua já extensa e premiada carreira. O actor desempenhou recentemente o papel do imperador Vespasiano, na série “Those About to Die”, que retrata os últimos anos do seu reinado.

ver também : 50 Cent Prepara Documentário Sobre Alegações Contra Diddy: Um Escândalo Que Atravessa Décadas

A presença de Hopkins neste novo projeto promete aumentar ainda mais o interesse pelo filme, que já está a gerar expectativas tanto no mundo do cinema como no setor automóvel, dado o impacto histórico e cultural da marca Maserati.

Tommy Lee Jones: O Ator Mais Detestável de Hollywood?

No competitivo mundo de Hollywood, onde os egos são grandes e as rivalidades podem ser ferozes, poucos atores têm uma reputação tão controversa quanto Tommy Lee Jones. Apesar de ser um talentoso ator, vencedor de um Óscar, a sua atitude no set de filmagens e o seu comportamento para com os colegas de trabalho foram frequentemente alvo de críticas. Alguns até o consideram um dos atores mais difíceis de lidar na indústria cinematográfica atual.

ver também : Will Smith: A Queda de uma Estrela em Hollywood

Uma Personalidade Difícil

A má reputação de Tommy Lee Jones não é apenas boato. Vários atores e realizadores que trabalharam com ele ao longo dos anos deram testemunhos sobre o seu comportamento. Um dos relatos mais notáveis vem de Josh Brolin, que atuou ao lado de Jones no filme “No Country for Old Men”. Durante uma entrevista à Entertainment Weekly, Brolin descreveu a experiência de estar num set com Jones como “incrivelmente pesada”. Ele mencionou que Jones conseguia criar uma atmosfera de tensão constante no set, o que deixava a equipa desconfortável. Apesar de Brolin ter crescido com “cowboys carrancudos” e não se sentir afetado, ele reconheceu que para muitas pessoas o comportamento de Jones era avassalador​(Every Martin Scorsese C…).

O Conflito com Jim Carrey

O exemplo mais famoso, e talvez o mais chocante, de um desentendimento entre Tommy Lee Jones e um colega de trabalho vem de Jim Carrey, com quem Jones contracenou no filme “Batman Forever”. Durante uma entrevista com Norm MacDonald em 2017, Carrey contou uma história que se tornou viral entre os fãs de cinema. Segundo Carrey, antes de gravarem uma cena juntos, ele decidiu cumprimentar Jones num restaurante, onde o encontrou a jantar sozinho. Quando se aproximou, Jones levantou-se, pálido, e disse a Carrey num sussurro: “Eu odeio-te. Não suporto o teu comportamento”. Carrey ficou perplexo e tentou entender o motivo, ao que Jones respondeu: “Eu não posso validar as tuas palhaçadas”​(Every Martin Scorsese C…).

Esse conflito foi difícil para Carrey, que admitiu ter se sentido desconfortável ao filmar com Jones após o episódio. A razão para esta animosidade, segundo Carrey, poderia ter sido o sucesso estrondoso que ele estava a ter na altura com filmes como “Dumb and Dumber”, o que talvez tenha causado ciúmes e insegurança por parte de Tommy Lee Jones.

Reflexões sobre a Reputação de Jones

O caso de Tommy Lee Jones é um exemplo interessante de como a personalidade de um ator pode influenciar a perceção pública e a sua reputação na indústria. Enquanto a maioria dos atores evita criticar publicamente os seus colegas, Jones tornou-se uma exceção, com vários relatos a reforçar a ideia de que ele é difícil de trabalhar. Ainda assim, o seu talento indiscutível continua a garantir-lhe papéis de destaque em Hollywood, mas a sua atitude fora das câmaras pode ter manchado a sua imagem ao longo dos anos.

ver também:

E vocês, o que pensam sobre esta história? Acham que o comportamento de Tommy Lee Jones influencia a forma como vemos os seus filmes? Deixem as vossas opiniões nos comentários!


Kate Winslet Deslumbra no Zurich Film Festival e Recebe o Golden Icon Award

No dia 7 de outubro de 2024, Kate Winslet brilhou na 20.ª edição do Zurich Film Festival, na Suíça, onde recebeu o prestigiado Golden Icon Award, um reconhecimento pela sua notável carreira e contribuição para o cinema. Winslet não apenas captou a atenção pelo seu prémio, mas também pelo seu look deslumbrante: a atriz usou um elegante macacão vermelho com um cinto preto e o cabelo apanhado, mostrando uma elegância clássica que refletia a sua postura de estrela do cinema.

Antes da entrega do prémio, o festival exibiu o filme “Lee Miller: Na Linha da Frente”, protagonizado por Winslet. Neste filme, a atriz interpreta Lee Miller, uma modelo que se tornou fotógrafa e correspondente de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, num retrato emocionante de uma mulher forte que enfrentou os horrores da guerra com uma lente única. A obra é descrita por Winslet como um “trabalho de amor”, e o reconhecimento do festival reforça a sua dedicação a papéis desafiadores e transformadores.

ver também : Os 11 Melhores Filmes de Crime de Martin Scorsese segundo o site “Collider”

Em seu discurso, Winslet agradeceu ao Zurich Film Festival pelo prémio e por reconhecer o seu trabalho em “Lee”, uma produção que, segundo ela, exigiu grande dedicação e da qual se sente extremamente orgulhosa. A atriz referiu-se ao filme como um projeto especial, não apenas pela história de vida de Miller, mas também pelo impacto que essa história pode ter sobre o público.

O Estilo e a Elegância de Winslet

Winslet, conhecida pela sua elegância tanto em eventos de passadeira vermelha como no grande ecrã, usou um visual que foi amplamente comentado nos meios de comunicação. O macacão vermelho foi uma escolha ousada, complementado por um cinto preto que destacou a sua silhueta. O look foi minimalista, mas poderoso, refletindo a sua confiança e presença que há muito cativa audiências no mundo do cinema. Esta foi mais uma prova do seu estatuto de ícone, não só pelas suas capacidades artísticas, mas também pela forma como se apresenta ao público.

Uma Atriz de Impacto Global

Kate Winslet tem sido uma presença constante no cinema internacional, desde os seus primeiros papéis em filmes como Titanic, até às suas mais recentes interpretações em obras como Mare of Easttown, onde ganhou aclamação crítica pela sua performance intensa. O Golden Icon Award surge como mais uma confirmação do seu estatuto de lenda do cinema, num evento que destacou não só o seu talento, mas também a sua versatilidade como atriz.

ver também : Val Kilmer Reflete Sobre o Desgaste de Interpretar Jim Morrison em “The Doors”

E vocês, o que acham da carreira de Kate Winslet? Qual é o vosso papel favorito da atriz? Deixem os vossos comentários e vamos discutir este ícone do cinema!

James McAvoy Fala sobre o Abandono de Joaquin Phoenix em “Fragmentado”

James McAvoy, o talentoso ator escocês, confirmou recentemente os rumores de que foi contratado à última da hora para substituir Joaquin Phoenix no filme Fragmentado, de M. Night Shyamalan. Esta revelação lançou luz sobre uma das questões mais debatidas nos bastidores de Hollywood, já que Phoenix abandonou o projeto semanas antes das filmagens começarem, obrigando a produção a encontrar rapidamente um substituto.

ver também : James Cameron Quer Adaptar “Fantasmas de Hiroshima” ao Cinema

Em entrevista ao podcast “Happy Sad Confused”, McAvoy detalhou a pressão que sentiu ao ter apenas duas semanas para se preparar para um papel tão complexo como o de Kevin Wendell Crumb, uma personagem com transtorno dissociativo de identidade que abrigava 23 personalidades distintas. McAvoy destacou que o argumento bem escrito de Shyamalan foi fundamental para que ele conseguisse entender rapidamente as nuances de cada personalidade, especialmente as mais destacadas, como Patricia e Dennis.

O ator, conhecido por papéis como o Professor X na saga X-Men, elogiou Joaquin Phoenix e afirmou que, embora o seu tempo de preparação tenha sido curto, ele acredita que a sua versão de Kevin foi única. No entanto, não pôde deixar de reconhecer que a interpretação de Phoenix teria sido igualmente extraordinária, dada a qualidade do ator.

ver também : Destin Daniel Cretton Dirige “Spider-Man 4”

Este não é o único projeto que Phoenix abandonou inesperadamente. Recentemente, o ator também desistiu de um filme dirigido por Todd Haynes, a apenas cinco dias do início das filmagens, o que causou problemas de produção significativos. Segundo relatos, Phoenix tem mostrado um padrão de comportamento em que abandona projetos próximos do início das filmagens, algo que a imprensa de Hollywood tem acompanhado com atenção.

Scarlett Johansson no Set de “Jurassic World 4”

A atriz Scarlett Johansson foi recentemente vista no set de filmagens de Jurassic World: Rebirth, o quarto filme da aclamada saga Jurassic World. As gravações, que estão a decorrer em Londres, revelaram Johansson caracterizada com um visual que mistura um elegante fato com ténis desportivos, oferecendo um primeiro vislumbre da sua personagem neste novo capítulo da franquia.

ver também : Dave Bautista surpreende fãs ao surgir mais magro e esclarece que ainda quer perder mais peso

A trama de Jurassic World: Rebirth passa-se cinco anos após os eventos do último filme, Jurassic World: Domínio. O enredo explora um planeta que se tornou inóspito para os dinossauros, que agora sobrevivem apenas em ambientes equatoriais isolados, onde o clima assemelha-se ao de eras passadas, quando estas criaturas dominavam a Terra. A sinopse ainda revela que as três criaturas mais colossais dessa biosfera tropical detêm a chave para a criação de uma droga revolucionária, capaz de trazer benefícios milagrosos à humanidade.

ver também:

Além de Johansson, o elenco de Jurassic World: Rebirth contará com estrelas de renome como Jonathan Bailey e Mahershala Ali. O filme marca o regresso de David Koepp ao roteiro, ele que escreveu o guião do filme original Jurassic Park (1993), e será dirigido por Gareth Edwards. A estreia está prevista para 1 de julho de 2025, e a expectativa em torno da produção não podia ser maior.

HBO Abre Casting para a Nova Série de Harry Potter: Crianças do Reino Unido e Irlanda Podem Candidatar-se

A HBO anunciou oficialmente o início das audições para a sua aguardada série baseada na saga de Harry Potter. O casting procura novos talentos para interpretar as icónicas personagens de Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. Este convite destina-se exclusivamente a crianças entre os 9 e os 11 anos, que residam no Reino Unido ou na Irlanda, e que estejam interessadas em dar vida a estas figuras lendárias da cultura pop. A notícia foi confirmada pela HBO à revista Variety, gerando entusiasmo entre os fãs da saga mágica.

Ver também : MOTELX: O Festival de Cinema de Terror de Lisboa Volta com Filmes Muito Esperados

As audições são abertas, permitindo que qualquer criança que cumpra os requisitos básicos se candidate, sem a necessidade de experiência prévia. Os jovens atores devem ter entre 9 e 11 anos em abril de 2025 e residir no Reino Unido ou na Irlanda. As candidaturas devem ser submetidas pelos pais ou pelos guardiões legais até 31 de outubro de 2024, segundo as orientações do anúncio, que foi partilhado nas redes sociais.

Inclusão e Diversidade no Elenco

Um dos aspetos que mais se destaca neste processo de seleção é o compromisso da HBO com um elenco inclusivo e diverso. O anúncio sublinha que a escolha dos novos atores será baseada unicamente no seu talento, independentemente da “etnia, deficiências, raça, orientação sexual ou identidade de género”. Este enfoque na diversidade contrasta com as recentes polémicas em torno da autora da saga, J.K. Rowling, que se envolveu em debates sobre a questão da identidade de género, sendo criticada por algumas das suas opiniões sobre mulheres trans.

O Processo de Audição

Os aspirantes a feiticeiros terão de gravar dois vídeos como parte do processo de candidatura. O primeiro vídeo deve mostrar a criança a recitar uma história ou um poema de sua preferência, com a única condição de que não seja um excerto dos livros de Harry Potter e que não exceda os 30 segundos. No segundo vídeo, os candidatos devem apresentar-se, referindo a sua idade, local de residência, altura, e descrevendo uma pessoa ou animal com quem tenham uma relação próxima. Em ambos os vídeos, as crianças devem usar o seu sotaque natural, uma instrução clara no anúncio da HBO.

ver também : “Grand Tour”, de Miguel Gomes, Representa Portugal na Corrida aos Óscares

Para auxiliar os pais ou guardiões legais, a produtora incluiu diretrizes sobre como gravar os vídeos, incentivando a escolha de roupas confortáveis e que as crianças gostem de usar. Além disso, há três formulários disponíveis para a submissão de candidaturas específicas para as personagens de Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Este formato de audições abertas recorda o processo utilizado no ano 2000 para descobrir Emma Watson e Rupert Grint, que interpretaram Hermione e Ron, respetivamente, nos filmes. Daniel Radcliffe, que ficou mundialmente conhecido como Harry Potter, foi selecionado por um processo um pouco diferente, sendo descoberto por um produtor e um argumentista após meses de audições.

Uma Nova Adaptação para a Televisão

A nova série de Harry Potter será composta por sete temporadas, cada uma baseada nos respetivos livros da saga. Contudo, ainda não foi anunciada uma data oficial de estreia. Em fevereiro de 2024, David Zaslav, diretor-executivo da Warner Bros., revelou que a série está programada para estrear no início de 2026. A referência à data de abril de 2025 para os candidatos sugere que as gravações devem começar em meados de 2025.

Embora o elenco para as personagens principais ainda seja desconhecido, há especulação sobre o envolvimento de atores mais velhos para papéis secundários, seguindo o modelo dos filmes originais. Até ao momento, não foram divulgados nomes. O que se sabe é que Francesca Gardiner e Mark Mylod, conhecidos pelo seu trabalho na série Succession, serão os produtores executivos e realizadores de alguns episódios da nova adaptação.

Conclusão

Com a promessa de um elenco diversificado e uma adaptação televisiva fiel aos livros, os fãs de Harry Potter aguardam com entusiasmo o desenvolvimento desta nova série. A abertura das audições dá esperança de que novos talentos possam emergir e conquistar o público com interpretações frescas e cativantes das personagens que marcaram gerações. Será interessante ver quem serão os novos rostos que irão personificar Harry, Ron e Hermione nesta versão televisiva de uma das sagas mais amadas da literatura e do cinema.

Faleceu James Earl Jones, a Voz Imortal de Darth Vader e Mufasa

Esta segunda-feira, o mundo do cinema despediu-se de James Earl Jones, o ator norte-americano que marcou gerações com o poder da sua voz e presença em múltiplas produções. Com 93 anos, o ator faleceu em sua casa, em Nova Iorque, conforme foi anunciado pelos seus representantes à imprensa norte-americana. Jones será eternamente lembrado pelo público, não só pelo seu trabalho icónico como a voz de Darth Vader na saga “Star Wars”, mas também como Mufasa em “O Rei Leão”, entre outras memoráveis performances.

Nascido a 17 de janeiro de 1931, James Earl Jones construiu uma carreira de mais de seis décadas no cinema, televisão e teatro. A sua versatilidade levou-o a conquistar diversos prémios de prestígio, incluindo dois Emmys, um Grammy, um Óscar honorário e três Tony Awards. A sua ligação à indústria do entretenimento foi profunda e multidimensional, sendo reconhecido como um dos poucos atores a aproximar-se do estatuto “EGOT” – o raro feito de ganhar os prémios Emmy, Grammy, Óscar e Tony.

veja também : “The Boys”: A Série de Super-Heróis que Expõe a Distopia da América Contemporânea

A carreira de Jones começou no teatro, onde se destacou em diversas peças de Shakespeare, antes de ingressar no mundo do cinema com um papel marcante em “Dr. Estranhoamor” de Stanley Kubrick, em 1964. No entanto, foi a sua voz poderosa e inconfundível que o eternizou, sobretudo ao dar vida ao vilão Darth Vader na trilogia original de “Star Wars” (1977-1983). Esta interpretação tornou-o uma figura icónica, imortalizada pela sua performance sinistra e autoritária que ajudou a moldar a identidade de uma das maiores sagas da cultura pop.

Além de “Star Wars”, Jones também deu voz a Mufasa, o nobre leão de “O Rei Leão” (1994), que rapidamente se tornou uma das suas personagens mais adoradas. A sua entrega vocal à personagem, que guia o jovem Simba com sabedoria e amor paternal, continua a ser uma das mais poderosas e emotivas da história da animação.

Para além dos sucessos no grande ecrã, James Earl Jones também brilhou na televisão, sendo galardoado com dois Emmys em 1991. Ao longo da sua carreira, trabalhou em séries de drama e telefilmes, consolidando-se como uma presença respeitada em múltiplos formatos. No teatro, foi distinguido com vários prémios Tony, incluindo um pelo seu trabalho na peça “Vedações”, de 1987, demonstrando o seu alcance e talento na arte da representação.

Apesar de a sua saúde se ter fragilizado nos últimos anos, Jones manteve-se ativo até recentemente, com uma das suas últimas aparições no cinema a ser na sequela de “Um Príncipe em Nova Iorque” (2021), onde voltou a interpretar o Rei Joffer. Mesmo com a sua ausência física nos sets de filmagens, a magia do cinema permitiu que ele participasse do projeto, integrando-o de forma emblemática na narrativa.

veja também : “Ryuichi Sakamoto: Opus” – O Adeus de um Mestre Estreia no TVCine

No entanto, a sua voz continuou a ressoar mesmo após ele se ter afastado das gravações, graças a tecnologias modernas. Em 2022, soube-se que Jones havia cedido os direitos da sua voz para futuras utilizações na saga “Star Wars”. Com a ajuda de uma inovadora tecnologia de inteligência artificial, a sua voz foi utilizada na série “Obi-Wan Kenobi” (2022), mantendo viva a presença de Darth Vader, agora através de uma recriação artificial da sua interpretação original.

O legado de James Earl Jones vai muito além dos papéis icónicos que desempenhou. O ator teve um impacto duradouro na representação afro-americana em Hollywood, sendo um dos primeiros atores negros a alcançar sucesso contínuo e significativo tanto no cinema quanto no teatro. O seu pai, Robert Earl Jones, também ator, influenciou a sua carreira, mas foi o talento singular de James que o levou a conquistar um lugar especial na história do cinema e do entretenimento global.

James Earl Jones deixa para trás um legado de excelência, uma voz que ecoará por gerações e uma carreira que se destaca pela sua diversidade, profundidade e contribuição imensurável para a arte da representação. Enquanto o mundo chora a sua perda, o seu trabalho continuará a inspirar e a encantar milhões de pessoas, assegurando que o seu nome e a sua voz permaneçam eternamente gravados na memória coletiva.

“The Order” Revoluciona o Festival de Veneza: Jude Law Contra o Extremismo Branco

O Festival de Cinema de Veneza deste ano foi palco da antestreia mundial de “The Order” (traduzido como “A Ordem”), um filme que não só capturou a atenção dos críticos como também gerou um intenso debate sobre extremismo e racismo. Dirigido por Justin Kurzel, o realizador australiano responsável por “Macbeth” e “Assassin’s Creed”, o filme conta com um elenco estelar, incluindo Jude Law, Nicholas Hoult e Tye Sheridan.

“The Order” é baseado numa história verídica que envolve um grupo de supremacistas brancos nos Estados Unidos, nos anos 80, que planeavam uma guerra racial. Jude Law interpreta o papel de Terry Husk, um agente do FBI duro e determinado, que se infiltra neste grupo dissidente das Nações Arianas, uma organização que estava a construir uma milícia para combater o governo norte-americano. A narrativa é tensa e cheia de ação, mas também profundamente reflexiva, explorando temas como o ódio, a violência racial e a polarização política.

Durante a conferência de imprensa antes da antestreia do filme, que culminou em quase dez minutos de aplausos entusiásticos, Jude Law sublinhou a pertinência contemporânea do filme. “Infelizmente, acho que a relevância fala por si mesma. Este é um filme que precisava de ser feito agora. É sempre interessante olhar para trás, mas também é fundamental encontrar uma peça do passado que ressoe com os dias de hoje”, afirmou o ator.

Nicholas Hoult, que interpreta o jovem e carismático líder do grupo extremista, descreveu o desafio de retratar uma figura tão complexa e perigosa. Para criar uma maior autenticidade nas suas atuações, Hoult e Law evitaram interagir durante as primeiras quatro semanas de filmagem, o que aumentou a tensão entre os seus personagens no ecrã.

O realizador Justin Kurzel mencionou que “The Order” serve como um alerta sobre os perigos do extremismo e da ideologia violenta, sublinhando que o filme procura “ter um debate com a política de hoje”. Este comentário é especialmente pertinente num contexto em que os movimentos de extrema-direita estão em ascensão em várias partes do mundo, e onde o discurso de ódio se tornou cada vez mais comum.

“The Order” não é apenas um thriller policial; é também uma reflexão sobre o passado e uma advertência sobre o futuro. O filme está programado para ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos em dezembro, posicionando-se como um forte candidato na temporada de prémios. A distribuição internacional será assegurada pela Amazon Prime Video, garantindo que o filme chegará a um público global.

the order

Frances McDormand Reflete Sobre os Seus Papéis Mais Memoráveis em Entrevista com Cameron Crowe

Em uma entrevista franca para a Interview Magazine com o escritor e diretor Cameron Crowe, conhecido por seu trabalho em “Almost Famous”, Frances McDormand foi desafiada a reagir, em uma única frase, a alguns de seus filmes mais admirados por ele. A atriz, reconhecida por sua versatilidade e autenticidade em cada papel, não decepcionou e ofereceu respostas que revelaram tanto o seu humor quanto sua visão única sobre cada produção.

Madeline: “Vivi em Paris — que experiência incrível. Mais importante, aquelas meninas pequenas pisaram nos meus pés e eu tive duas unhas encravadas quando fui embora.”
McDormand destacou o seu tempo em Paris durante as filmagens de “Madeline”, um filme para crianças baseado na popular série de livros. A atriz lembrou com humor o desafio físico de trabalhar com um elenco jovem, mencionando que terminou a produção com duas unhas encravadas, uma memória peculiar que parece ter marcado a sua experiência.

Frances McDormand extending her hand to help Michael Douglas get up off the floor in a scene from the film ‘Wonder Boys’, 2000. (Photo by Universal Pictures/Getty Images)

Wonder Boys: “Um daqueles papéis que foi difícil para mim aceitar, sendo uma mulher de meia-idade. Embora o fato de a personagem estar grávida tenha ajudado muito.”
No drama “Wonder Boys”, McDormand enfrentou o desafio de interpretar uma mulher de meia-idade grávida, um papel que ela admite ter sido difícil de aceitar. No entanto, o aspecto da gravidez da personagem trouxe um elemento de complexidade e profundidade que tornou o papel mais atraente para ela.

ver também : “Taxi Driver”: O Anti-Herói Perturbador de Scorsese Inspirado na Vida Real de Paul Schrader

Mississippi Burning: “Poderia ter sido um pesadelo. Mas felizmente não foi — pessoalmente. Como uma declaração política, deu muito errado.”
Sobre “Mississippi Burning”, McDormand refletiu sobre o potencial do filme de ter sido uma experiência negativa, mas felizmente não foi, pelo menos a nível pessoal. No entanto, ela reconhece que, como uma declaração política, o filme pode ter se desviado da sua intenção original, talvez tocando temas de forma controversa ou com impacto indesejado.

Lone Star: “Eu estava completamente privada de sono. Eu tinha conhecido o meu filho três semanas antes. Ele estava comigo. Eu ia para o set, abria a boca, dizia as minhas falas, dormia no almoço por uma hora e meia, acordava, terminava as minhas falas e ia para casa. E foi um trabalho perfeito.”
Para o filme “Lone Star”, McDormand descreveu uma experiência de filmagem marcada pela privação de sono, já que ela tinha acabado de adotar o seu filho. Apesar do cansaço, ela lembra o papel como “perfeito”, indicando que, mesmo exausta, conseguiu cumprir suas obrigações de forma satisfatória.

Raising Arizona: “Esse foi o primeiro trabalho em que usei seios protéticos. Eu amei aquela personagem.”
Em “Raising Arizona”, McDormand trouxe humor ao mencionar que foi o primeiro filme em que usou seios protéticos. A atriz adorou interpretar a personagem, mostrando como pequenos detalhes do processo de atuação podem contribuir para a criação de papéis memoráveis e divertidos.

Blood Simple: “Fiquei extremamente desapontada quando descobri que todos os sets de filmagem não eram assim. Todas as minhas expectativas foram baseadas naquela experiência. Eu julgo cada set de filmagem em que estou por aquele.”
“Blood Simple” foi uma experiência formativa para McDormand, sendo o seu primeiro filme e a sua introdução ao mundo dos sets de filmagem. Ela expressou o quanto ficou desapontada ao descobrir que nem todos os sets eram como aquele, indicando que a experiência inicial estabeleceu um padrão elevado para o resto de sua carreira.

ver também : Stephen King Revela Suas Adaptações Favoritas para o Cinema: “Stand By Me” e “The Shawshank Redemption”

As respostas de Frances McDormand não só destacam as suas experiências únicas em cada filme, mas também oferecem um vislumbre da sua abordagem honesta e reflexiva à sua carreira. Ela valoriza tanto os desafios quanto as peculiaridades de cada papel, o que reflete o seu compromisso com a autenticidade e a paixão pelo seu ofício.

Johnny Depp e o Papel de Edward Mãos de Tesoura: Uma Jornada de Insegurança a Emoção Profunda

Quando pensamos em Johnny Depp, um dos primeiros papéis que nos vem à mente é o icónico Edward Mãos de Tesoura, uma personagem que se tornou emblemática na sua carreira. No entanto, nem sempre foi certo que Depp conseguiria este papel que mudaria a sua vida. De facto, o ator inicialmente sentiu que não tinha hipóteses de ser escolhido para o papel e estava relutante até mesmo em se encontrar com o realizador Tim Burton, temendo que o seu passado como ator de televisão jogasse contra ele.

ver também : Ridley Scott Cita “Blade Runner” como um dos Seus Filmes Favoritos e Reflete Sobre o Impacto no Cinema

Numa entrevista para a Interview Magazine, Depp revelou: “Eu queria [encontrar-me com ele], mas pensei que era inútil. Tracey [Jacobs, a agente de Depp] forçou-me. Eu apenas disse, ‘De jeito nenhum, é embaraçoso.’ Sabes, algo que queres tanto e ele nunca vai ver-me como isso, nunca.” Na época, Depp era mais conhecido pelo seu papel na série dramática policial 21 Jump Street, e isso alimentava a sua insegurança sobre ser levado a sério para um papel tão diferente.

Depp contou que pensava que Tim Burton iria desconsiderar a sua audição devido ao seu histórico na televisão: “‘Aaw, um ator de televisão, que se lixe.’ Toda a gente queria aquele papel, por isso eu só pensei, ‘Por que raio ele o daria a mim?'” Apesar das suas dúvidas, Burton viu algo especial em Depp e acabou por lançá-lo no papel que viria a definir a sua carreira e a estabelecer uma longa colaboração entre os dois.

Uma Conexão Profunda com a Personagem

A insegurança inicial de Depp sobre o papel de Edward Mãos de Tesoura foi rapidamente superada quando ele mergulhou na personagem. Depp sentiu uma conexão profunda com Edward, um ser inocente e incompreendido, que ressoou com o próprio ator. Esta ligação emocional ficou especialmente evidente quando as filmagens estavam a chegar ao fim.

ver também : “O Cinema Está Muito Mal”: Brian Cox Critica Domínio dos Super-Heróis e Fala Sobre Hugh Jackman e Ryan Reynolds

“Eu lembro-me que era o 89º dia [de filmagens] — mesmo antes de fazer a minha última cena no filme, que era fazer a escultura de gelo com Kim, a personagem de Winona [Ryder],” Depp relembrou. “E eu lembro-me de colocar a maquilhagem, e tudo mais, e olhar no espelho mesmo antes de ir para o set, e estou a pensar, ‘Caramba, esta é a última vez que vou ver este tipo,’ sabes, é isso, esta é a última vez. Foi como dizer adeus.”

Este momento final foi muito emotivo para Depp, que sentiu uma tristeza profunda ao perceber que estava a despedir-se de uma personagem que ele tinha aprendido a amar. Ele descreveu o sentimento como “bizarro” e recordou como as lágrimas vieram enquanto se preparava para deixar Edward para trás.

O Legado de Edward Mãos de Tesoura

O papel de Edward Mãos de Tesoura não só lançou Depp ao estrelato, mas também cimentou o seu status como um ator versátil, capaz de interpretar personagens complexas e emotivas. A colaboração com Tim Burton abriu portas para muitos outros papéis memoráveis ao longo da sua carreira. O filme continua a ser uma peça fundamental no repertório de Johnny Depp, mostrando como uma conexão emocional profunda com uma personagem pode criar uma performance inesquecível.

Tags de SEO: .

“O Cinema Está Muito Mal”: Brian Cox Critica Domínio dos Super-Heróis e Fala Sobre Hugh Jackman e Ryan Reynolds

A sinceridade característica de Brian Cox, conhecido pelo seu papel em “Succession”, voltou a marcar presença durante um painel no Festival Internacional de Cinema de Edimburgo. Tal como o implacável Logan Roy, a sua personagem na série aclamada, o ator escocês não poupou nas palavras ao abordar o estado atual do cinema.

Veja Também : “A Acólita” Cancelada – Série Filmada na Madeira Não Terá Mais Temporadas no Disney+

Brian Cox, que já tinha dado que falar com as suas opiniões controversas no livro de memórias “Putting the Rabbit in the Hat” em 2021 e mais recentemente ao criticar a interpretação de Joaquin Phoenix em “Napoleão” (2023) e os erros históricos em “Braveheart” (1995), voltou a fazer declarações contundentes. Desta vez, o alvo das suas críticas foi o impacto das franquias de super-heróis no cinema.

Durante o painel, quando questionado sobre o sucesso global das séries de TV, Cox afirmou: “A televisão está a preencher o papel que o cinema costumava ter. Acho que o cinema está em maus lençóis. Perdeu o seu espaço, em parte, devido à grandiosidade da Marvel, DC e afins. E, na verdade, parece que isso está a começar a implodir. Estamos a perder o fio à meada”. Estas declarações foram citadas pela revista The Hollywood Reporter.

Cox prosseguiu criticando os grandes blockbusters de Hollywood, destacando que, embora gerem enormes receitas e deixem muitos felizes, acabam por diluir a qualidade do trabalho cinematográfico. “É sempre a mesma coisa… quer dizer, eu também participei em projetos assim,” referiu o ator, recordando o seu papel como William Stryker Jr. em “X-Men 2”.

Com humor, Cox comentou: “Quando esses filmes aparecem, há sempre uma parte de mim [como Stryker] presente, mas nunca recebo o devido reconhecimento”. No entanto, a conversa ganhou um tom mais sério quando expressou o seu desejo de ver colegas atores a explorar outros géneros, referindo-se particularmente a Hugh Jackman e Ryan Reynolds, estrelas de “Deadpool & Wolverine”.

Veja Também : Deadpool & Wolverine: Uma Homenagem Irónica ao Legado da Marvel

“O sucesso destes filmes tornou-se uma espécie de celebração para alguns atores. Sabemos que Hugh Jackman é capaz de muito mais, tal como Ryan Reynolds, mas eles seguem esse caminho porque é onde está o sucesso de bilheteira. Ganham muito dinheiro com isso. Não se pode criticar”, concluiu Cox, numa análise crítica mas realista sobre o atual panorama cinematográfico.

‘Alien: Romulus’ Lidera Fim de Semana de Sucesso nas Bilheteiras com Abertura de $41.5M e $108M Globalmente

O mais recente capítulo da icónica franquia Alien conseguiu capturar a atenção do público, dominando as bilheteiras durante o seu fim de semana de estreia. O filme Alien: Romulus, dirigido por Fede Álvarez, arrecadou $41.5 milhões a nível doméstico, superando largamente as previsões iniciais que apontavam para um desempenho na faixa dos $20 milhões. A nível global, o filme somou $108.2 milhões, estabelecendo-se como um dos lançamentos mais fortes da temporada.

ver também: “Alien: Romulus” Recebe Primeiras Reações Após Estreia Mundial

Este sucesso é significativo não só pelo desempenho de Romulus em si, mas também porque conseguiu desbancar Deadpool & Wolverine, da Marvel, do topo das bilheteiras, onde se mantinha há três semanas consecutivas. Com este feito, Romulus assinala a segunda melhor estreia da franquia Alien, sem ajuste para a inflação, reforçando o seu apelo junto de uma nova geração de espectadores, ao mesmo tempo que cativa os fãs de longa data.

Um Retorno Triunfante para a Franquia Alien

Alien: Romulus é o oitavo filme da saga Alien e situa-se cronologicamente entre os eventos do Alien de Ridley Scott (1979) e Aliens de James Cameron (1986). Scott, um dos nomes mais influentes na história da franquia, atuou como produtor do novo filme, que traz uma abordagem revitalizada à história de horror e ficção científica. A trama segue um grupo de jovens colonos que, ao explorar uma estação espacial abandonada, deparam-se com a temível criatura alienígena que tem assombrado audiências desde o final dos anos 70. O elenco inclui Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced e Spike Fearn.

Originalmente planeado para ser lançado diretamente na plataforma de streaming Hulu, da Disney, o filme foi redirecionado para uma estreia nos cinemas, uma decisão que parece ter sido acertada, dado o forte desempenho nas bilheteiras. Este sucesso reafirma a força da marca Alien e a capacidade de atração dos cinemas, mesmo em tempos em que o streaming domina a distribuição de filmes.

Outros Destaques nas Bilheteiras

Apesar de ter perdido o primeiro lugar, Deadpool & Wolverine continua a acumular impressionantes números. No seu quarto fim de semana, o filme arrecadou $29 milhões, elevando o total doméstico para $545.9 milhões e o global para $1.142 mil milhões. Este desempenho torna-o o filme R-rated com maior bilheteira de sempre, não ajustado para a inflação, e coloca-o entre os dez maiores sucessos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

ver também : Deadpool & Wolverine: Uma Homenagem Irónica ao Legado da Marvel

It Ends With Us, a adaptação cinematográfica do best-seller de Colleen Hoover, também continua a fazer boa figura, posicionando-se em terceiro lugar com $24 milhões. O filme, protagonizado por Blake Lively, já atingiu quase $100 milhões a nível doméstico, demonstrando a sua popularidade junto do público, apesar das polémicas em torno dos seus principais protagonistas.

Outro destaque vai para Twisters, um filme de catástrofe da Amblin Entertainment e Universal, que, mesmo após ter sido disponibilizado em VOD premium, conseguiu manter-se entre os cinco filmes mais vistos, com um total de $238.4 milhões a nível doméstico e $333.4 milhões globalmente.

Finalmente, a reedição do clássico de animação Coraline, de Henry Selick, marcou o 15º aniversário do filme com um desempenho surpreendente. Através da Fathom Events, a reedição arrecadou $8.9 milhões durante o fim de semana, estabelecendo um novo recorde para a distribuidora e provando o contínuo apelo deste filme de animação stop-motion junto ao público.

Um Verão Promissor para o Cinema

O sucesso de Alien: Romulus e os outros grandes lançamentos deste fim de semana são um reflexo positivo para a indústria cinematográfica. Com uma receita doméstica total estimada em $139 milhões, o fim de semana representou um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2023 e 14% em comparação com 2019. Após um início de verão lento, onde as receitas anuais estavam 28% abaixo das de 2023, o atual desempenho encurtou essa diferença para 15%.

ver também : “It Ends With Us”: Um Sucesso Feminino nas Bilheteiras

O filme Inside Out 2, da Disney, continua a ser o maior herói deste verão, com uma receita global de $1.626 mil milhões, consolidando-se como o filme de animação com maior bilheteira de todos os tempos no mercado internacional.

Com o verão a aproximar-se do fim, a indústria do cinema parece estar a recuperar a sua força, impulsionada por grandes lançamentos que atraem tanto o público nostálgico como novas audiências.

Hedy Lamarr: A Estrela de Hollywood que Revolucionou a Tecnologia

Hedy Lamarr, nascida Hedwig Eva Maria Kiesler em 1914, em Viena, Áustria, é muitas vezes lembrada como uma das mais belas e talentosas atrizes de Hollywood durante a era de ouro do cinema. No entanto, a sua história vai muito além das câmaras e dos holofotes. Lamarr não só encantou o público com as suas atuações, mas também deixou uma marca indelével no mundo da tecnologia, sendo co-inventora de um sistema de comunicação que se tornou a base para a tecnologia moderna de Wi-Fi, GPS e Bluetooth.

A Ascensão em Hollywood

Hedy Lamarr começou a sua carreira cinematográfica na Europa, onde causou sensação com o filme “Êxtase” (1933), que chocou audiências pela sua ousadia. No entanto, foi em Hollywood que Lamarr realmente encontrou fama. Em 1938, assinou um contrato com a MGM e rapidamente se tornou uma das estrelas mais procuradas da época. Filmes como “Algiers” (1938), “Boom Town” (1940) e “Samson and Delilah” (1949) cimentaram a sua reputação como uma das grandes estrelas do ecrã.

ver também : Gene Hackman: Uma Carreira de Altos e Baixos

Com o seu talento natural e uma beleza estonteante, Lamarr conquistou o público e os críticos. Era frequentemente referida como a mulher mais bela do mundo, uma imagem que, embora lhe tenha trazido grande sucesso, também a confinou a papéis estereotipados que pouco refletiam o seu verdadeiro intelecto e capacidade.

O Lado Oculto de Hedy: A Inventora

Por trás da imagem glamorosa de estrela de cinema, Lamarr era uma mulher de notável inteligência e curiosidade. Apaixonada por ciência e tecnologia desde jovem, dedicava muitas horas fora dos estúdios a estudar e a trabalhar em invenções. Durante a Segunda Guerra Mundial, motivada pelo seu desejo de ajudar os Aliados, Lamarr usou o seu talento de forma inesperada.

Em parceria com o compositor George Antheil, Lamarr co-inventou um sistema de comunicação por salto de frequência destinado a guiar torpedos de forma mais precisa e impedir que fossem detetados ou bloqueados pelo inimigo. Esta tecnologia, patenteada em 1942, era revolucionária. Embora não tenha sido imediatamente utilizada durante a guerra, décadas depois, a invenção de Lamarr e Antheil seria reconhecida como precursora das tecnologias sem fio que hoje são fundamentais na nossa vida quotidiana.

Reconhecimento Tardio

Apesar do seu contributo significativo para a ciência e tecnologia, Lamarr não recebeu o devido reconhecimento durante a sua vida. A sua patente expirou antes que a tecnologia fosse amplamente adotada, e foi apenas nas últimas décadas do século XX que a sua contribuição começou a ser devidamente reconhecida. Em 1997, Lamarr e Antheil foram honrados com o Pioneer Award pela Electronic Frontier Foundation, e Hedy foi finalmente reconhecida como uma das grandes mentes inovadoras do século XX.

ver também : Matt Damon Reflete Sobre a Nova Adaptação de “Mr. Ripley” e o Desafio de Revisitar o Passado

Legado Duradouro

Hedy Lamarr faleceu em 2000, mas o seu legado perdura tanto no cinema como na tecnologia. A sua história é um testemunho do poder de uma mente curiosa e determinada, que não se deixou limitar pelas expectativas da sociedade. Lamarr não só quebrou barreiras na indústria cinematográfica, como também deixou um impacto duradouro na ciência e tecnologia, áreas em que as contribuições de mulheres eram (e muitas vezes ainda são) subestimadas.

Para além da sua influência tecnológica, Lamarr continua a ser uma inspiração para mulheres em todo o mundo, mostrando que a inteligência e a beleza não são mutuamente exclusivas. O seu contributo para a tecnologia moderna é um lembrete poderoso de que as inovações mais significativas podem vir de onde menos se espera.

“Alien: Romulus” Recebe Primeiras Reações Após Estreia Mundial

Alien: Romulus, a oitava entrada na icónica franquia Alien, acaba de ter sua estreia mundial, e as primeiras reações já estão a agitar a comunidade de fãs e críticos de cinema. Este novo capítulo, situado cronologicamente entre o clássico de 1979 dirigido por Ridley Scott e a aclamada sequela de 1986, Aliens, de James Cameron, promete expandir ainda mais o universo aterrorizante que cativou audiências durante mais de quatro décadas.

ver também : “It Ends With Us”: Um Sucesso Feminino nas Bilheteiras

O filme é produzido por nomes de peso, incluindo o próprio Ridley Scott, Michael Pruss e Walter Hill, que retornam para garantir que a essência da série original se mantenha intacta, enquanto a narrativa avança para novas direções emocionantes. Inicialmente planejado para um lançamento na plataforma Hulu, à semelhança de Prey (2022), o aclamado prequel de Predator dirigido por Dan Trachtenberg, Alien: Romulus teve sua estreia repensada durante as filmagens. Em março, durante uma entrevista aprofundada ao The Hollywood Reporter, o diretor Fede Álvarez revelou que a decisão de levar o filme aos cinemas foi tomada de forma espontânea: “Assim que começámos a filmar, o estúdio disse: ‘Que se lixe, vamos lançar nos cinemas’”. Esta mudança sublinha a confiança do estúdio no apelo cinematográfico do projeto.

A decisão parece estar a valer a pena. Com lançamento em grande nos cinemas marcado para 16 de agosto, Romulus já está a causar burburinho, mesmo antes das críticas completas serem divulgadas. Na segunda-feira à noite, a primeira exibição do filme provocou uma onda de reações positivas, com muitos elogiando o retorno à atmosfera claustrofóbica e intensa que marcou os primeiros filmes da série.

Embora as críticas formais estejam programadas para serem publicadas na quarta-feira, as primeiras impressões sugerem que Romulus capta a essência do terror e suspense que fizeram de Alien uma referência no género de ficção científica. Fãs de longa data e novos espectadores têm razões para estarem ansiosos, pois parece que o filme não só honra o legado dos seus predecessores, como também introduz novos elementos que poderão revitalizar a franquia para uma nova geração.

ver também : Matt Damon Reflete Sobre a Nova Adaptação de “Mr. Ripley” e o Desafio de Revisitar o Passado

Matt Damon Reflete Sobre a Nova Adaptação de “Mr. Ripley” e o Desafio de Revisitar o Passado

Matt Damon, conhecido pelo seu papel icónico como Tom Ripley no filme “O Talentoso Mr. Ripley” de 1999, revelou recentemente que teve dificuldades em assistir à nova adaptação da história, protagonizada por Andrew Scott. Em uma entrevista recente, o ator, que já interpretou diversas personagens memoráveis ao longo da sua carreira, incluindo Jason Bourne, admitiu que revisitar o universo de Ripley duas décadas depois foi um desafio emocional.

Damon, agora com 53 anos, partilhou as suas memórias sobre a realização do thriller dirigido por Anthony Minghella, uma obra que marcou profundamente a sua carreira. O filme de 1999, baseado no romance de 1955 de Patricia Highsmith, capturou a complexidade psicológica e moral da personagem de Ripley, tornando-se uma referência no género. No entanto, com o lançamento de uma nova série da Netflix em abril, que trouxe Andrew Scott como o novo rosto de Ripley, Damon confessou ter tido dificuldades em revisitar o personagem.

ver também : Steven Soderbergh e a sua Jornada Cinematográfica

“Não sei se voltaria a interpretar Ripley”, disse Damon durante a entrevista. “Associo muito do que fizemos ao trabalho com Anthony Minghella, que já nos deixou. Não sei se conseguiria fazê-lo sem ele.” A relação profissional e emocional que Damon desenvolveu com Minghella durante a produção de “O Talentoso Mr. Ripley” parece ter criado uma barreira emocional que o impede de se reconectar plenamente com o personagem.

Damon explicou ainda que, embora reconheça a qualidade da nova adaptação, assistir à série foi difícil devido às suas lembranças pessoais do filme original. “Tive dificuldades em ver a nova versão, por mais bela que seja e por mais talentosos que todos sejam. Foi difícil mergulhar de novo naquela história porque as minhas memórias estão profundamente ligadas a sentimentos pessoais sobre aquela experiência.”

A nova minissérie da Netflix, que se passa em Itália, reinterpreta a história de Tom Ripley, um americano que desenvolve uma obsessão mortal pelo playboy Dickie Greenleaf, interpretado por Johnny Flynn. A série, que conta com oito episódios, explora territórios ainda mais sombrios do que o filme dos anos 90, oferecendo uma visão mais crua e inquietante do personagem de Ripley. Andrew Scott, conhecido pelo seu papel em “Fleabag”, dá vida a um Ripley ainda mais sinistro e perturbador, distanciando-se ligeiramente da interpretação de Damon, que foi marcada por uma ambiguidade moral que gerava uma inesperada simpatia por parte do público.

ver também : Ryan Reynolds e Blake Lively Dominam as Bilheteiras com “Deadpool & Wolverine” e “It Ends With Us”

A complexidade de Ripley, um homem perturbado e manipulado por desejos sombrios, foi um dos aspectos que Patricia Highsmith, a autora de “O Talentoso Mr. Ripley”, soube explorar com maestria no seu livro. Tanto Damon quanto Scott receberam elogios por conseguir dar vida a uma personagem tão complexa, mantendo o equilíbrio entre a perturbação psicológica e a simpatia do público.

Damon reconheceu o talento de Highsmith ao criar uma narrativa onde o mal triunfa sobre o bem, uma vitória que tanto ele como Scott conseguiram transpor para o ecrã de formas distintas, mas igualmente impactantes. “O que eu previ que faria uma vez, já o estou a fazer neste mesmo livro”, escreveu Highsmith no seu diário. “Ou seja, mostrar o triunfo inequívoco do mal sobre o bem, e rejubilar-me com isso. Farei os meus leitores rejubilarem com isso também.”

O futuro de Damon no papel de Ripley pode ser incerto, mas a sua interpretação do personagem permanece gravada na memória de muitos, assim como a sua admiração pelo trabalho de Anthony Minghella e o impacto duradouro que “O Talentoso Mr. Ripley” teve na sua vida e carreira.

Ryan Reynolds e Blake Lively Dominam as Bilheteiras com “Deadpool & Wolverine” e “It Ends With Us”

O casal de Hollywood, Ryan Reynolds e Blake Lively, alcançou um feito notável nas bilheteiras com os seus mais recentes filmes, “Deadpool & Wolverine” e “It Ends With Us”. Os dois filmes, embora distintos em género e público-alvo, conseguiram capturar a atenção do público global, criando um fenómeno de bilheteiras comparável ao “Barbenheimer”.

“Deadpool & Wolverine” da Marvel Studios e Disney, que se destaca pela sua mistura de humor irreverente e ação desenfreada, continua a quebrar recordes. No seu terceiro fim de semana, o filme arrecadou 54,2 milhões de dólares na América do Norte, elevando o total doméstico para 494,3 milhões e os ganhos internacionais para 535,2 milhões de dólares. Com um total global que ultrapassa a marca de 1,029 mil milhões de dólares, o filme está prestes a destronar “Joker” como o filme R-rated mais lucrativo de sempre nas bilheteiras mundiais.

ver também : Joaquin Phoenix desiste de filme a 5 dias do inicio das filmagens

Por outro lado, “It Ends With Us”, protagonizado e produzido por Blake Lively, teve uma estreia impressionante, arrecadando 50 milhões de dólares apenas no mercado doméstico, superando todas as expectativas. O filme, baseado no romance best-seller de Colleen Hoover, explora temas de amor, trauma e superação, e captou especialmente o público feminino, com 84% dos bilhetes vendidos a mulheres. A nível global, o filme já arrecadou 80 milhões de dólares, com destaque para os mercados europeus, onde liderou as bilheteiras no Reino Unido.

Este sucesso não só é um marco para o casal, mas também representa um renascimento das bilheteiras de agosto, com as receitas domésticas a subirem 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, é a primeira vez na história que dois filmes de agosto ultrapassam os 50 milhões de dólares no mesmo fim de semana.

ver também: Jenna Ortega Revela Filme de Denzel Washington que Mudou a Sua Vida

Ryan Reynolds e Blake Lively têm promovido ativamente os filmes um do outro, evitando qualquer competição direta. Este apoio mútuo e a proximidade das datas de lançamento resultaram no que muitos já chamam de um “momento Barbenheimer”, com ambos os filmes a dominarem as conversas e as bilheteiras.

Joaquin Phoenix desiste de filme a 5 dias do inicio das filmagens

O mundo do cinema foi recentemente abalado por uma notícia inesperada: Joaquin Phoenix, um dos atores mais respeitados e aclamados de Hollywood, abandonou abruptamente um projeto cinematográfico apenas cinco dias antes do início das filmagens. O filme, que seria rodado em Guadalajara, no México, estava envolto em secretismo e prometia ser um marco na carreira do ator, explorando territórios narrativos ousados e controversos. No entanto, o súbito abandono por parte de Phoenix levou ao cancelamento da produção, resultando em perdas financeiras significativas e deixando uma equipa inteira sem emprego.

O Projeto: Ambição e Controvérsia

O filme em questão seria produzido pela renomada Killer Films, conhecida por apoiar projetos independentes e de forte conteúdo artístico. Os direitos de distribuição já haviam sido vendidos a várias empresas internacionais, demonstrando a confiança da indústria no potencial comercial e artístico da obra. No entanto, o que parecia ser mais um sucesso garantido tornou-se num pesadelo logístico e financeiro após a desistência de Phoenix.

veja também : A Temporada Final de “The Umbrella Academy”: Um Desfecho Agridoce para uma Série Icónica

O enredo do filme, cuja trama girava em torno de um detetive homossexual, foi inicialmente concebido pelo próprio ator. Phoenix levou a ideia ao cineasta Todd Haynes, um realizador reconhecido pela sua sensibilidade em retratar temas complexos e personagens marginalizadas. Haynes revelou, em entrevistas anteriores, que o projeto nasceu de “fragmentos de ideias” trazidas por Phoenix, que posteriormente evoluíram para um guião desenvolvido de forma “bastante orgânica”. O filme prometia explorar temas de sexualidade de maneira gráfica e provocativa, algo que, ironicamente, parece ter sido o fator decisivo para o abandono do ator.

As Consequências: Perdas Milionárias e Desemprego

O cancelamento do filme não foi apenas uma desilusão artística; as consequências financeiras são igualmente graves. Com sets já construídos e uma equipa contratada, as perdas para a produção podem ultrapassar os sete dígitos. Todos os profissionais envolvidos, desde técnicos a atores secundários, viram-se subitamente sem emprego, numa altura em que o setor cinematográfico ainda se recupera das dificuldades impostas pela pandemia.

A Killer Films, que já havia investido consideravelmente na pré-produção, enfrenta agora o desafio de compensar os distribuidores internacionais e os acionistas que tinham apostado no projeto. A situação é ainda mais delicada pelo facto de o papel principal, destinado a Phoenix, ter sido concebido à sua medida, tornando praticamente impossível a substituição por outro ator.

A Decisão de Phoenix: Medo ou Consciência Artística?

Uma das questões que permanece no ar é o motivo pelo qual Joaquin Phoenix, conhecido pela sua coragem e compromisso artístico, decidiu abandonar o projeto tão perto do início das filmagens. Fontes próximas da produção sugerem que o ator recuou devido à natureza gráfica das cenas de sexo, algo que parece contraditório, considerando que foi ele próprio a impulsionar a história para “um território mais perigoso”.

veja também : Filmes com 0% no Rotten Tomatoes: Os Piores da Década de 2010

A decisão de Phoenix pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns especulam que o ator, apesar da sua experiência e reconhecimento, pode ter sentido que o material era demasiado explícito ou potencialmente prejudicial para a sua imagem pública. Outros acreditam que a decisão foi tomada com base em considerações éticas ou pessoais, que podem nunca ser totalmente esclarecidas ao público.

O Futuro de Joaquin Phoenix

Apesar deste contratempo, Joaquin Phoenix continua a ser uma das figuras mais proeminentes de Hollywood. Com a estreia da aguardada sequela de “Joker” prevista para outubro, onde contracena com Lady Gaga, o ator deverá voltar a capturar a atenção do público e da crítica. Este novo filme, que será uma espécie de musical, marca um contraste significativo com o projeto abandonado, talvez indicando uma mudança de direção na carreira de Phoenix.

Este incidente, embora lamentável para todos os envolvidos, destaca as complexidades e os riscos inerentes à produção cinematográfica, especialmente quando se trata de projetos que desafiam as normas e exploram territórios sensíveis. Resta saber se algum dia o público terá a oportunidade de ver a visão original de Joaquin Phoenix e Todd Haynes concretizada, ou se esta será mais uma daquelas histórias de Hollywood que ficarão para sempre envoltas em mistério e especulação.