“Não Dou Atenção”: Cynthia Erivo Ignora Críticas Enquanto Divide Opiniões em Drácula

A estrela de Wicked troca Oz por um épico gótico solitário no West End

Depois de anos a desafiar a gravidade em WickedCynthia Erivo mergulhou num desafio bem mais sombrio — e infinitamente mais solitário. No palco do Noël Coward Theatre, em Londres, a actriz lidera uma nova adaptação de Dracula, assumindo sozinha 23 personagens ao longo de duas horas intensas, num espectáculo que mistura teatro ao vivo com tecnologia cinematográfica.

ler também: Um Só Botão e Mil Olhares: Sydney Sweeney Protagoniza Nova Campanha da Syrn

É uma verdadeira maratona performativa: cerca de 20 mil palavras de texto, mudanças rápidas de figurino, projecção de imagens captadas em tempo real e uma constante alternância de vozes, corpos e energias.

Mas se o desafio artístico é inegável, a recepção crítica tem sido… mista.

Um espectáculo ambicioso — e controverso

Durante as apresentações prévias, alguns espectadores comentaram online que Erivo ainda parecia estar a consolidar partes do texto e que, por momentos, recorria a autocue. Confrontada com essas observações após a noite de estreia, a actriz foi clara: “Não estou a prestar atenção a nenhum desses comentários. Ninguém conhece a experiência excepto eu.”

Aos 39 anos, Erivo assume que ainda estava a afinar o espectáculo nas pré-estreias. “Estava a aprender o texto e a descobrir o caminho”, admitiu, sublinhando que cada processo criativo tem o seu ritmo. O importante, diz, é concentrar energia no palco — e não nos comentários digitais.

Nesta versão minimalista, Erivo constrói o universo vitoriano através da voz e do movimento. O seu Drácula surge com sotaque nigeriano e cabelo vermelho vibrante, numa reinvenção ousada do vampiro criado por Bram Stoker em 1897. As câmaras captam cada detalhe da sua expressão, projectando-o num ecrã, numa fusão entre teatro e cinema que tem dividido opiniões.

Entre o virtuosismo e a frieza

A crítica britânica não chegou a consenso. Alguns elogiaram a entrega de Erivo como um feito extraordinário de resistência e versatilidade. Outros consideraram o espectáculo excessivamente tecnológico, frio e emocionalmente distante.

Há quem descreva a produção como um feito impressionante de transformação contínua, uma “tour de force” que eleva as ambições do teatro britânico contemporâneo. Mas também surgiram críticas à atmosfera considerada “sedada”, à ausência de verdadeiro perigo dramático e à sensação de assistir a algo demasiado próximo de um audiolivro ilustrado.

O uso intensivo de projecções e câmaras ao vivo foi apontado como frustrante por alguns críticos, que sentiram que a tecnologia afastava o público da essência da performance teatral ao vivo.

Desafiar-se para crescer

Erivo, uma das raras artistas nomeadas para Emmy, Grammy, Óscar e Tony (tendo conquistado todos excepto o Óscar), não vê o projecto como um risco, mas como uma necessidade. “Se fosse fácil, seria aborrecido”, afirmou. “Escolho os desafios porque me obrigam a crescer.”

Antes de cada espectáculo, segue um ritual disciplinado: meditação, aquecimento vocal intensivo e revisão de partes do texto. A preparação é quase atlética — apropriada para uma peça que exige resistência física e emocional pouco comuns.

Enquanto isso, outras estrelas de Wicked, como Ariana Grande e Jonathan Bailey, preparam-se para regressar ao West End em 2027 numa nova produção de Sunday in the Park with George. Erivo não descarta voltar a partilhar palco com eles no futuro: “Nunca digo nunca.”

Um vampiro entre a vida e a morte

Tal como o próprio Drácula, esta produção parece existir num espaço intermédio — nem totalmente viva, nem totalmente morta. Para alguns, é um marco de ousadia artística. Para outros, um exercício estilizado que sacrifica emoção em nome do conceito.

Mas uma coisa é certa: Cynthia Erivo não está interessada em agradar a todos. Está interessada em desafiar-se. E, no processo, obriga também o público a sair da zona de conforto.

ler também: “Ainda Melhor e Completamente Louca”: A Série Criminal de Tom Hardy e Guy Ritchie Prepara um Regresso Explosivo

Num tempo em que o teatro luta para se reinventar perante públicos cada vez mais habituados ao ecrã, esta versão de Drácula levanta uma questão pertinente: até onde pode — e deve — ir a tecnologia sem sugar a alma da performance?

A resposta, como o próprio vampiro, permanece envolta em sombras.

Um Só Botão e Mil Olhares: Sydney Sweeney Protagoniza Nova Campanha da Syrn

A actriz transforma uma camisa oversized numa declaração de estilo

Há peças básicas. E depois há peças que, nas mãos certas, se transformam em assunto de conversa. Sydney Sweeney voltou a provar que sabe exactamente como captar atenções na mais recente campanha da marca Syrn.

Na imagem divulgada, a actriz surge com uma camisa às riscas lavanda e branco, ligeiramente oversized, usada de forma quase despreocupada — mas claramente pensada ao detalhe. A peça está praticamente aberta, presa apenas por um único botão, criando um efeito de queda suave e natural do tecido.

ler também: “Ainda Melhor e Completamente Louca”: A Série Criminal de Tom Hardy e Guy Ritchie Prepara um Regresso Explosivo

Minimalismo? Sim. Discrição? Nem por isso.

Uma camisa masculina reinventada

A camisa define todo o look. De corte largo e com aquele ar “emprestado do guarda-roupa masculino”, a peça combina a estrutura clássica das riscas finas com uma abordagem mais suave e sensual na forma como é usada.

Ao deixar quase todos os botões abertos, Sweeney permite que o tecido caia naturalmente à altura da cintura, mantendo apenas um ponto de fecho — suficiente para segurar o conjunto e, ao mesmo tempo, criar tensão visual. É um equilíbrio entre casual e calculado.

Por baixo, a actriz opta por um bralette nude e roupa interior de cintura baixa no mesmo tom, mantendo uma paleta neutra que reforça a leveza da composição.

Beleza luminosa e sem excessos

O styling segue a mesma linha de contenção elegante. O cabelo loiro surge em ondas soltas, com volume subtil e acabamento levemente desalinhado, evocando uma estética quase de fim de tarde à beira-mar.

A maquilhagem é discreta, privilegiando uma pele luminosa e fresca, com tons suaves que realçam os traços sem os sobrecarregar. O resultado é um visual que parece natural — embora claramente trabalhado.

Nos últimos anos, Sydney Sweeney tem afirmado a sua presença tanto no ecrã como na moda, tornando-se uma das figuras mais procuradas por marcas que procuram conjugar juventude, sofisticação e impacto visual imediato.

ler também : Quase Duas Décadas Depois, Lance Hammer Regressa com um Drama Devastador Sobre Demência e Consentimento

Nesta campanha da Syrn, a actriz demonstra que não é preciso um vestido de gala ou um styling exuberante para criar um momento memorável. Às vezes, basta uma boa camisa — e a decisão certa de fechar apenas um botão.

“Ainda Melhor e Completamente Louca”: A Série Criminal de Tom Hardy e Guy Ritchie Prepara um Regresso Explosivo

A segunda temporada de MobLand promete elevar o caos a outro nível

Se a primeira temporada foi intensa, preparem-se: segundo um dos seus protagonistas, o regresso será “ainda melhor”. A série criminal MobLand, que juntou Tom Hardy e Guy Ritchie, está actualmente em filmagens e deverá regressar em 2026 — e as expectativas estão oficialmente nas alturas.

A produção estreou na primavera de 2025 na Paramount+, tornando-se a segunda maior estreia de sempre da plataforma. A fórmula? Uma família criminosa liderada por uma figura imponente, um “fixer” implacável e uma guerra de bastidores onde lealdade e traição caminham lado a lado.

“É a primeira temporada… com esteroides”

Quem garante que o novo capítulo será mais intenso é Emmett J. Scanlan, que interpreta Paul O’Donnell, chefe de segurança de Conrad Harrigan. Em declarações recentes, o actor descreveu os novos episódios como “insanos” e “completamente loucos”, afirmando que a segunda temporada é como a primeira “com esteroides”.

Scanlan não esconde o entusiasmo: adorou ler os novos guiões e voltar a mergulhar naquele universo violento e estilizado. E vai mais longe — acredita que esta nova fase supera a estreia.

A primeira temporada, escrita por Jez Butterworth, terminou em choque: a morte de Richie Stevenson, Conrad e Maeve Harrigan atrás das grades, Kevin Harrigan a ganhar influência e Harry Da Souza (Hardy) esfaqueado. O tabuleiro ficou virado do avesso.

A segunda temporada terá agora de lidar com as consequências.

Um elenco de luxo no topo do jogo

MobLand é liderada por Pierce Brosnan, que interpreta o patriarca da família criminosa, e por Tom Hardy no papel do fixer Harry Da Souza. Ao elenco juntam-se nomes como Helen Mirren, Paddy Considine e Toby Jones, entre outros.

Scanlan descreve trabalhar com Brosnan como uma experiência formativa. O antigo James Bond — conhecido também por filmes como The Thomas Crown Affair e Mamma Mia! — é, segundo o actor irlandês, “caloroso, generoso e incrivelmente talentoso”. A convivência com colegas que cresceram no imaginário colectivo torna o set quase numa escola diária.

A série foi criada por Ronan Bennett, com Guy Ritchie como produtor executivo, garantindo aquele ADN britânico de crime elegante, humor seco e violência estilizada que o realizador ajudou a popularizar desde Snatch.

Regresso previsto para 2026

Ainda sem data oficial de estreia, a nova temporada deverá chegar em 2026. Com 76% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes na primeira fase, MobLand consolidou-se como um dos thrillers criminais mais sólidos da televisão recente.

Se as palavras de Emmett J. Scanlan se confirmarem, o regresso não será apenas uma continuação — será uma escalada.

Mais traições. Mais confrontos. Mais sangue.

E, ao que tudo indica, ainda mais imprevisível.

Quase Duas Décadas Depois, Lance Hammer Regressa com um Drama Devastador Sobre Demência e Consentimento

Juliette Binoche lidera Queen at Sea, um dos filmes mais perturbadores da Berlinale

Durante anos, o nome de Lance Hammer foi sinónimo de promessa. Em 2008, o realizador destacou-se com Ballast, um drama cru passado no Mississippi que venceu o prémio de Melhor Realizador no Festival de Sundance e lhe valeu múltiplas nomeações nos Spirit Awards e Gotham Awards. Depois disso, silêncio. Quase vinte anos de ausência.

ler também : Do Mundo Invertido a um Sofá Fatal: O Novo Capítulo Sombrio de uma Estrela de Stranger Things

Agora, Hammer regressa com Queen at Sea, apresentado no Berlin International Film Festival de 2026, onde causou impacto pela sua abordagem frontal, dolorosa e moralmente inquietante da demência — e, sobretudo, da questão do consentimento dentro de um casamento quando a memória desaparece.

O resultado é um filme difícil, perturbador e profundamente humano.

Uma família à beira da ruptura

No centro da narrativa está Amanda, interpretada por Juliette Binoche, uma académica em pausa profissional que regressa a Londres para acompanhar a deterioração da mãe, Leslie. Esta última, vivida com devastadora precisão por Anna Calder-Marshall, perde gradualmente noção de tempo, memória e identidade.

Leslie vive com o marido, Martin, interpretado por Tom Courtenay, numa relação de 19 anos agora colocada à prova por uma doença que apaga tudo o que os uniu.

A tensão instala-se quando Amanda encontra o padrasto numa situação íntima com Leslie — num momento em que esta aparenta estar completamente desligada da realidade. O choque desencadeia uma espiral de decisões dolorosas: intervenção policial, separação do casal e eventual institucionalização.

Mas o filme não se limita ao choque inicial. O que Queen at Sea realmente explora é a zona cinzenta moral.

Pode haver consentimento quando já não há memória?

Ao contrário de obras como Amour, de Michael Haneke, ou Away from Her, de Sarah Polley, que se concentram sobretudo na erosão emocional entre parceiros, Hammer introduz uma questão particularmente desconfortável: uma pessoa com demência pode consentir em manter relações sexuais?

Martin insiste que a mulher ainda sente prazer. Que há instintos que permanecem. Que o corpo continua a responder, mesmo quando a mente se dissolve. Amanda vê apenas vulnerabilidade.

O filme não oferece respostas fáceis. E talvez seja esse o seu maior mérito.

Uma das cenas mais perturbadoras envolve um exame forense imposto a Leslie após a denúncia. A humilhação é quase insuportável, sobretudo porque a própria não compreende o que está a acontecer. A questão ecoa: em que mundo poderia um homem violar a própria esposa? E, ao mesmo tempo, que mundo permite ignorar a possibilidade?

Interpretações que elevam a dor

Juliette Binoche entrega uma das suas interpretações mais cruas dos últimos anos. Longe de sentimentalismos, constrói uma filha dividida entre proteger a mãe e destruir o único homem que talvez ainda a reconheça.

Tom Courtenay, recordado pelo drama conjugal em 45 Years, compõe aqui um retrato devastador de um homem à deriva, agarrado à ideia de que ainda tem um lugar na vida da mulher que ama.

Hammer opta por uma realização íntima, muitas vezes com câmara à mão, captando o desconforto sem artifício. A fotografia de Adolpho Veloso envolve Londres numa luz esbatida, quase melancólica, contrastando com os interiores clínicos e frios das instituições.

Nem tudo resulta plenamente — a subtrama envolvendo a neta Sara parece menos integrada e algo esquemática — mas o núcleo emocional permanece firme.

Um regresso sem concessões

Queen at Sea não oferece esperança reconfortante. Não há discursos redentores nem soluções fáceis. O que há é a exposição honesta daquilo que a demência faz às pessoas — e às relações.

ler também : “Ele Vai Ser Melhor do Que Eu”: Daniel Radcliffe Reage ao Novo Harry Potter da HBO

Lance Hammer regressa ao cinema com um filme que não procura agradar, mas confrontar. E com o apoio de um elenco extraordinário, transforma um tema doloroso numa experiência cinematográfica que dificilmente será esquecida.

O filme estreou em Berlim e encontra-se actualmente à procura de distribuição nos Estados Unidos. Depois de quase duas décadas de silêncio, Hammer volta a falar. E fá-lo num tom que ninguém consegue ignorar.

Do Mundo Invertido a um Sofá Fatal: O Novo Capítulo Sombrio de uma Estrela de Stranger Things

Charlie Heaton troca Hawkins pelo caos financeiro de Industry

Muitas histórias começam pelo fim. A de Charlie Heaton em Industry é exactamente isso — e com uma ironia quase cruel. O actor tinha acabado de fechar uma década da sua vida em Atlanta, onde filmou a série fenómeno da Netflix Stranger Things, quando recebeu a chamada que o lançaria directamente para um universo muito diferente: a quarta temporada de Industry, o drama financeiro da HBO que substitui monstros sobrenaturais por jogos de poder, drogas e ambição desenfreada.

ler também : “Ele Vai Ser Melhor do Que Eu”: Daniel Radcliffe Reage ao Novo Harry Potter da HBO

Se em Hawkins enfrentava Demogorgons e Mind Flayers, aqui a guerra é outra: corrupção, manipulação mediática e destruição moral a troco de estatuto.

E a sua história começa… pelo fim.

Um jornalista, uma espiral e um desfecho brutal

Heaton junta-se à quarta temporada como Jim Dycker, jornalista financeiro determinado a expor fraudes de alto nível — custe o que custar. É a primeira personagem que seguimos na nova temporada, sinal de que estamos perante alguém central na narrativa. Mas a ilusão dura pouco.

Após um episódio intenso marcado por consumo de drogas e confrontos morais com Rishi — personagem interpretada por Sagar Radia — Jim acaba morto no sofá do seu apartamento. Um desfecho abrupto, trágico e profundamente simbólico do tom da série.

Rishi, já destruído por decisões anteriores, tenta seguir o mesmo caminho fatal ao atirar-se da varanda. Sobrevive. E paga o preço moral.

Heaton sabia exactamente para o que vinha.

Uma audição que era já o fim

O mais surpreendente? A cena da morte foi o seu próprio teste de audição. Para garantir o papel, Heaton teve de gravar precisamente o diálogo final — um confronto caótico, repleto de jargão financeiro e tensão emocional quase ininterrupta.

O actor descreveu o processo como intimidante. Tinha acabado de encerrar Stranger Things e, subitamente, encontrava-se a decorar páginas e páginas de diálogo técnico num prazo de dias. A frustração e a ansiedade acabaram por alimentar a própria personagem — algo que os criadores da série, Mickey Down e Konrad Kay, procuravam.

A entrada em Industry foi vertiginosa: audição numa quarta-feira, conversa com os criadores na sexta, voo de Atlanta para o Reino Unido e filmagens na segunda-feira seguinte.

Dois finais. Um novo começo.

Um adeus que ainda não terminou

Entrar numa série estabelecida foi uma experiência inédita para Heaton. Durante anos esteve do lado oposto — o de quem recebe novos membros no elenco. Agora era ele o recém-chegado.

O peso emocional de terminar Stranger Things ainda estava fresco. A série marcou uma geração e definiu grande parte da sua carreira. E, curiosamente, muitos fãs ainda resistem à ideia de que acabou de vez.

Heaton admite que é fascinante observar como o público processa o fim de algo tão marcante. A ligação entre elenco mantém-se — existe um grupo de mensagens activo — mas a sensação de encerramento ainda não está totalmente assimilada.

Quanto a um eventual regresso daqui a 20 anos? Não fecha a porta. Recorda que a ideia original dos criadores era saltar 15 anos entre temporadas. No mundo das franquias modernas, nunca se pode dizer nunca.

Do fantástico ao realismo brutal

A transição de um fenómeno global juvenil para um drama adulto, denso e moralmente ambíguo não podia ser mais contrastante. Mas talvez seja precisamente isso que torna o percurso interessante.

Em Industry, não há monstros sobrenaturais — apenas humanos levados ao limite. E, como a morte de Jim Dycker demonstra, esses podem ser ainda mais devastadores.

ler também : Ninguém Esperava Isto: Martin Scorsese Surge no Trailer de The Mandalorian and Grogu

Charlie Heaton iniciou esta nova fase a partir de um final. E, ironicamente, foi esse fim que lhe abriu a porta para provar que há vida — e risco artístico — depois de Hawkins.

“Ele Vai Ser Melhor do Que Eu”: Daniel Radcliffe Reage ao Novo Harry Potter da HBO

O eterno “rapaz que sobreviveu” passa a tocha — e pede espaço para a nova geração

O mundo mágico está prestes a ganhar uma nova cara. Com a série da HBO baseada nos livros de J. K. Rowling a preparar-se para adaptar a saga ao longo de oito temporadas, a escolha de um novo Harry Potter era inevitável. E agora, o próprio Daniel Radcliffe decidiu comentar a mudança.

ler também : Ninguém Esperava Isto: Martin Scorsese Surge no Trailer de The Mandalorian and Grogu

A reacção? Surpreendentemente humilde.

Radcliffe acredita que o jovem actor escolhido para interpretar o feiticeiro — Dominic McLaughlin — vai superá-lo no papel que o tornou mundialmente famoso.

“Aprendi enquanto fazia”

Numa entrevista recente ao ScreenRant, Radcliffe foi directo: “Tenho a certeza de que o Dominic vai ser melhor do que eu.” Uma afirmação que, vinda do actor que encarnou Harry durante uma década no grande ecrã, não deixa de ser simbólica.

Radcliffe explicou que cresceu literalmente em frente às câmaras. “Aprendi enquanto fazia”, admitiu. Olhando hoje para as suas interpretações nos primeiros filmes, consegue fazê-lo com mais benevolência do que no passado. “Agora vejo com mais carinho e menos embaraço”, confessou, sublinhando que passou grande parte da saga a descobrir como actuar enquanto já estava a protagonizar uma das maiores franquias da história do cinema.

Recorde-se que Radcliffe assumiu o papel em 2001, com Harry Potter and the Philosopher’s Stone, dando início a um fenómeno cultural que redefiniu o cinema juvenil do início do século XXI.

Um pedido claro à imprensa

Mas houve algo mais importante do que a previsão optimista: um pedido.

Radcliffe considera que a imprensa está a prestar um desserviço aos novos actores ao insistir em comparações constantes com o elenco original. “Quando estes miúdos foram escolhidos, houve um discurso global de ‘temos de proteger estas crianças’”, recordou.

E acrescentou: se isso é mesmo para levar a sério, então uma das formas de o fazer é parar de perguntar constantemente sobre os actores anteriores — tanto aos novos como aos antigos.

Radcliffe não quer ser uma “presença espectral estranha” na vida destes jovens intérpretes. Prefere que tenham espaço para construir algo próprio, sem o peso permanente da comparação.

É uma posição sensata. Afinal, a nova série não será um remake directo dos filmes, mas uma adaptação televisiva mais extensa e detalhada dos livros.

Um novo capítulo em 2027

A série de HBO está prevista para estrear em 2027 e promete dedicar uma temporada a cada livro da saga. A aposta é clara: aprofundar personagens e subtramas que os filmes não conseguiram explorar em detalhe.

Entretanto, Radcliffe segue a sua carreira longe de Hogwarts. Actualmente promove a comédia desportiva da NBC, The Fall and Rise of Reggie Dinkins, onde interpreta um realizador desacreditado que decide fazer um documentário — uma escolha que demonstra o quanto o actor tem procurado diversificar papéis desde que deixou para trás a cicatriz em forma de relâmpago.

O universo de Harry Potter entra agora numa nova fase. E se depender da postura de Daniel Radcliffe, essa transição será feita com elegância, respeito e espaço criativo para a próxima geração.

ler também : Um Ano Depois do Noivado, Zendaya Fala Sem Rodeios Sobre os “Red Flags” nas Relações

Afinal, todos tivemos o nosso Harry. Agora é a vez de outro jovem actor descobrir o que significa sobreviver — não apenas a Voldemort, mas também às expectativas do mundo inteiro.

Ninguém Esperava Isto: Martin Scorsese Surge no Trailer de The Mandalorian and Grogu

O realizador de Goodfellas invade o universo Star Wars — e a internet já reagiu

O novo trailer de The Mandalorian and Grogu trouxe batalhas, criaturas exóticas, Baby Yoda em modo irresistível… e uma surpresa absolutamente improvável: Martin Scorsese.

Sim, leu bem.

Cerca de vinte segundos após o início do trailer do novo filme do universo Star Wars, há um momento em que uma criatura alienígena fala — e a voz é inconfundível. O icónico realizador nova-iorquino empresta a sua entoação característica a um Ardennian, uma espécie de quatro braços e corpo coberto de pêlo, que gere uma loja e tenta encerrar uma conversa com Mando, que procura informações sobre um dos Hutts.

Scorsese em Star Wars. 2026 é oficialmente o ano em que tudo é possível.

De Goodfellas a uma criatura de quatro braços

O realizador de Goodfellas não é totalmente estranho ao trabalho de voz. Em 2004, participou na animação Shark Tale, onde deu vida a um peixe-balão particularmente ansioso. Ainda assim, ouvi-lo agora no meio de sabres de luz e caçadores de recompensas tem um sabor especial — sobretudo tendo em conta o seu conhecido cepticismo em relação ao cinema de super-heróis.

No trailer, o seu personagem surge como uma figura algo relutante, quase burocrática, a tentar cortar uma conversa com Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal. É um cameo vocal breve, mas suficiente para incendiar as redes sociais.

E as reacções não tardaram.

Trailer redime receios?

O consenso geral entre os fãs parece ser positivo — e até de alívio. Depois de um teaser considerado morno e de um spot do Super Bowl que dividiu opiniões, este novo trailer conseguiu recuperar entusiasmo.

Comentários nas redes sociais elogiam a montagem e o tom mais aventureiro. Alguns chegam a afirmar que quem editou o trailer “salvou o filme”. Outros destacam que a proposta parece finalmente assumir aquilo que muitos desejam: diversão pura, espírito de aventura e uma experiência claramente pensada para o grande ecrã.

Há, no entanto, uma nuance importante.

Star Wars para uma nova geração?

The Mandalorian and Grogu parece apostar assumidamente num tom mais familiar. Isso tem gerado alguma resistência entre fãs mais antigos, que preferem narrativas mais densas ou politicamente complexas.

Por outro lado, pode ser uma estratégia inteligente para reintroduzir Star Wars no cinema junto de uma nova geração. Muitos pais sublinham que este será o primeiro filme da saga que os filhos já têm idade para ver em sala. E isso pesa.

O projecto é realizado por Jon Favreau, nome que não é estranho a revitalizações bem-sucedidas: lançou o Universo Cinematográfico Marvel com Iron Man e foi peça-chave no arranque de The Mandalorian em 2019 na televisão.

O filme marca também o regresso de Star Wars ao grande ecrã após sete anos de ausência — um hiato significativo para uma das maiores franquias da história do cinema.

A estreia está marcada para 22 de Maio.

Se o filme corresponder ao entusiasmo gerado por este trailer, poderá representar não apenas o regresso de Mando e Grogu, mas também um novo começo para a saga no cinema.

E quem diria que, pelo meio, ouviríamos Martin Scorsese a negociar informações com um caçador de recompensas intergaláctico?

O universo realmente expandiu-se.

Um Ano Depois do Noivado, Zendaya Fala Sem Rodeios Sobre os “Red Flags” nas Relações

A actriz revela os sinais que nunca ignora — e há lições para todos

Um ano depois de ter ficado noiva de Tom HollandZendaya decidiu abrir o jogo sobre aquilo que considera verdadeiros sinais de alerta numa relação. A revelação surgiu numa conversa franca com Robert Pattinson, seu colega no filme The Drama, numa entrevista recente à Interview Magazine.

ler também : A Noiva: O Monstro Que Sempre Viveu na Sombra Regressa — Agora Pela Mão de Maggie Gyllenhaal

Sem dramatismos nem frases feitas, Zendaya foi directa: há comportamentos que dizem tudo sobre uma pessoa — sobretudo quando ninguém está a olhar.

A forma como tratam a equipa diz tudo

Para Zendaya, um dos sinais mais reveladores está no ambiente de trabalho. “Uma coisa que funciona para nós no trabalho é observar como as pessoas tratam as suas equipas”, explicou à conversa com Pattinson. A actriz, conhecida pelo profissionalismo em projectos como Euphoria, sublinhou que a verdadeira natureza de alguém revela-se fora das câmaras.

“Admiro pessoas que são simpáticas com todos, não apenas com actores, realizadores ou produtores. Um sinal muito claro é perceber como a equipa técnica se sente em relação a determinado actor, porque eles veem como as pessoas são quando as câmaras não estão a filmar.”

Num meio onde a hierarquia pode facilmente alimentar egos, esta observação não é inocente. Pelo contrário, demonstra maturidade e uma noção clara de carácter.

Cães, carácter e instinto

Outro critério inegociável? A forma como alguém trata os animais. Zendaya não hesitou: “Entrava numa discussão por causa do meu cão, sem dúvida. Os cães são bons juízes de carácter.”

Pode parecer um detalhe trivial, mas não é. A empatia perante quem é mais vulnerável — seja uma equipa técnica ou um animal — funciona, para a actriz, como teste silencioso de humanidade.

Pattinson, conhecido pelo seu papel na saga Twilight, foi mais longe e questionou se ela acredita que conseguimos perceber quem alguém é nos primeiros segundos após o conhecer. A resposta foi ponderada: “Sim e não.”

Zendaya reconhece que as pessoas são complexas, que existem diferenças culturais e que todos cometem erros. Ainda assim, há atitudes que não deixam margem para dúvida. “Há coisas que são simplesmente: ‘Isso é rude. Isso é mau.’”

Uma relação discreta, mas sólida

A relação entre Zendaya e Tom Holland começou a gerar rumores em 2017, após se terem conhecido nas filmagens de Spider-Man: Homecoming. Desde então, o casal tem mantido uma postura discreta, longe de exposições excessivas.

O noivado foi subtilmente confirmado nos Golden Globe Awards do ano passado, quando Zendaya surgiu com um impressionante anel de diamantes no dedo anelar esquerdo. Segundo a TMZ, o pedido terá acontecido entre o Natal e a passagem de ano de 2024.

Sem grandes declarações públicas, o casal parece preferir a estabilidade ao espectáculo. E talvez as “red flags” que Zendaya descreve expliquem parte dessa solidez.

Mais do que romance, maturidade

O que esta entrevista revela não é apenas curiosidade sobre uma relação mediática. Mostra uma actriz consciente, atenta e madura. Alguém que entende que o carácter se revela nos pequenos gestos, longe dos holofotes.

Num tempo em que as relações são frequentemente expostas ao escrutínio constante das redes sociais, a abordagem de Zendaya soa quase clássica: observar, escutar, perceber como alguém trata os outros — e só depois decidir.

Talvez o verdadeiro segredo não esteja em evitar todos os erros, mas em saber reconhecer, desde cedo, aquilo que não estamos dispostos a aceitar.

ler também : O Hip-Hop de Belfast Não Pede Licença:  Chega ao TVCine Edition

E, ao que tudo indica, Zendaya sabe exactamente onde traçar essa linha.

O Hip-Hop de Belfast Não Pede Licença:  Chega ao TVCine Edition

Uma história verídica, irreverente e explosiva

Há filmes que contam uma história. E há outros que parecem sair directamente de um concerto suado, cheio de fumo, provocação e palavras afiadas como navalhas. Kneecap – O Trio de Belfast pertence claramente à segunda categoria.

Baseado numa história verídica, o filme acompanha três jovens de Belfast que encontram no hip-hop uma arma cultural — não para destruir, mas para afirmar identidade, língua e pertença. A estreia acontece no TVCine Edition, a 21 de Fevereiro, às 22h00, ficando também disponível no TVCine+, como refere o material oficial  .

ler também : A Noiva: O Monstro Que Sempre Viveu na Sombra Regressa — Agora Pela Mão de Maggie Gyllenhaal

Mais do que um biopic musical, estamos perante um retrato geracional carregado de irreverência, humor mordaz e energia política.

Belfast, tensão e rimas em duas línguas

Em Belfast, cidade marcada por décadas de tensões sociais e políticas, três amigos — Liam Óg Ó hAnnaidh, Naoise Ó Cairealláin e J.J. Ó Dochartaigh — unem-se para formar os Kneecap. Conhecidos artisticamente como Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí, os próprios músicos interpretam versões ficcionadas de si mesmos no grande ecrã  .

A particularidade? Cantam em inglês e em irlandês, misturando crítica social com um humor corrosivo e uma energia quase punk. Entre concertos underground, confrontos com a autoridade e laços de amizade que resistem à pressão do meio envolvente, o filme mostra como o grupo se transformou numa voz poderosa para uma nova geração  .

Não é apenas música. É afirmação cultural.

Um triunfo crítico e premiado

Realizado por Rich Peppiatt, o filme tem sido amplamente elogiado pela crítica pela sua autenticidade e ousadia narrativa  . A recepção não ficou apenas nas palavras: Kneecap – O Trio de Belfast venceu o BAFTA de Melhor Estreia de um Argumentista, Realizador ou Produtor Britânico e arrecadou sete prémios nos British Independent Film Awards em 2024, incluindo Melhor Filme Independente  .

Na Variety, o crítico Carlos Aguilar descreveu-o como “um triunfo tumultuoso, carregado de drogas, em nome da liberdade, que transborda de uma energia indomável”  .

A descrição encaixa: o filme não pede desculpa, não suaviza arestas, nem tenta ser consensual. Tal como a música dos Kneecap, prefere provocar do que agradar.

Juventude, resistência e identidade

O grande mérito do filme está em captar a tensão entre diversão e protesto. A irreverência não surge como pose, mas como mecanismo de sobrevivência. Crescer numa cidade com cicatrizes históricas profundas implica escolher como se responde a esse passado. O trio escolheu fazê-lo com rimas, batidas e um microfone.

Kneecap – O Trio de Belfast não romantiza o contexto nem transforma os protagonistas em heróis clássicos. Mostra-os como jovens imperfeitos, impulsivos, cheios de contradições — mas também determinados a reivindicar espaço numa cultura que muitas vezes marginaliza a sua língua e identidade.

No panorama do cinema musical recente, este é um dos exemplos mais vibrantes de como a cultura urbana pode ser filmada com nervo e verdade.

ler também : Keanu Reeves Acelera na Fórmula 1: O Novo Documentário Que Vai Mostrar os Bastidores da Cadillac

No sábado, 21 de Fevereiro, às 22h00, o hip-hop de Belfast invade o pequeno ecrã português. E não vem pedir autorização.

A Noiva: O Monstro Que Sempre Viveu na Sombra Regressa — Agora Pela Mão de Maggie Gyllenhaal

Do mito clássico ao delírio romântico de The Bride!

Há personagens que marcaram a história do cinema mesmo tendo aparecido apenas durante alguns minutos. A Noiva surgiu em 1935, no clássico Bride of Frankenstein, realizado por James Whale, e apesar do reduzido tempo de ecrã tornou-se uma das imagens mais icónicas do terror universal.

O cabelo electrizado, o olhar assustado, o grito lancinante perante o monstro que lhe estava destinado. Bastou isso para entrar no imaginário colectivo.

ler também : Keanu Reeves Acelera na Fórmula 1: O Novo Documentário Que Vai Mostrar os Bastidores da Cadillac

Quase noventa anos depois, a personagem regressa aos cinemas portugueses a 5 de Março com uma nova identidade e uma ambição muito mais ousada. A Noiva — no original The Bride! — é realizado por Maggie Gyllenhaal, que depois da surpreendente estreia atrás das câmaras com The Lost Daughter volta a mergulhar numa história feminina intensa, mas agora com contornos góticos, musicais e assumidamente excêntricos.

E sim, estamos longe de um simples remake.

Um Frankenstein em plena Chicago dos anos 30

The Bride! transporta o mito para a Chicago dos anos 30, num ambiente industrial, decadente e estilizado, onde horror se cruza com melodrama e até com elementos musicais. A proposta de Gyllenhaal não é reverente — é reinterpretativa.

A história acompanha Frankenstein — aqui interpretado por Jake Gyllenhaal — que pede a um cientista para criar uma companheira. A mulher ressuscitada ganha vida na pele de Jessie Buckley, actriz que tem demonstrado uma intensidade rara no cinema contemporâneo.

Mas, tal como no filme de 1935, a criatura não reage como esperado. Só que desta vez a narrativa não se limita ao momento da recusa. A Noiva sobrevive, foge, descobre o mundo e constrói uma identidade própria. A premissa sugere uma abordagem quase punk ao mito clássico: em vez de aceitar o destino traçado, ela revolta-se.

O elenco reforça a ambição do projecto. Christian Bale e Penélope Cruz integram também o filme, elevando-o desde logo a uma das produções mais aguardadas do ano no circuito de autor com músculo de grande estúdio.

A criatura que nunca teve escolha — agora com voz própria

No filme original, a Noiva nasce já condenada: criada como companheira para o monstro, concebida como solução para a sua solidão, desenhada para amar alguém que nunca escolheu. A sua recusa — um grito, um gesto de horror — tornou-se um dos momentos mais poderosos do cinema clássico.

Gyllenhaal parte dessa mesma centelha, mas transforma-a em combustão narrativa. A nova versão parece interessada em explorar o que acontece depois do “não”. O que significa existir apenas para satisfazer o desejo de outro? E o que acontece quando essa criação ganha consciência?

Há indicações de que o filme mistura horror gótico com uma dimensão quase operática, assumindo o excesso emocional e visual como parte da linguagem. A estética deverá ser estilizada, teatral, com um lado sombrio mas também irónico. Não se trata apenas de sustos: trata-se de identidade, liberdade e da recusa em aceitar um destino imposto.

Romance trágico ou manifesto de autonomia?

Uma das grandes questões será a relação entre Frankenstein e a sua criação. No clássico, a dinâmica era fatalista: duas criaturas condenadas à marginalidade. Aqui, parece haver mais espaço para conflito ideológico e emocional.

A Noiva não surge apenas como objecto de desejo, mas como sujeito activo da narrativa. E isso altera tudo. Em vez de um apêndice do mito masculino, passa a ser o seu centro.

Num momento em que Hollywood revisita constantemente os seus monstros fundadores, poucos regressos parecem tão arriscados quanto este. The Bride! não procura apenas actualizar o visual — quer redefinir o significado da personagem.

ler também : Do YouTube para a Eurovisão: Look Mum No Computer Vai Representar o Reino Unido em Viena

A 5 de Março, o público português poderá descobrir se Maggie Gyllenhaal conseguiu transformar um ícone silencioso num grito cinematográfico à altura do século XXI.

Se o filme cumprir o que promete, esta Noiva não veio para casar. Veio para reescrever o próprio mito.